| |
70mm Film Introductions
Schauburg's 13th Todd-AO 70mm festival,
Karlsruhe, Germany
|
Read more
at
in70mm.com
The 70mm Newsletter
|
Feature
film text by: Wolfram
Hannemann, Korntal, Germany. Pictures by: Thomas Hauerslev |
Date:
22.09.2017 |
Im Namen des Schauburg Cinerama
Filmtheaters darf ich Sie ganz herzlich willkommen heissen zum 13.
Todd-AO 70mm Filmfestival.
Mein Name ist Wolfram Hannemann, ich bin Filmjournalist und mittlerweile
auch selbst unter die Filmemacher gegangen und ich werde an diesem
Wochenende einmal mehr das Vergnügen haben Ihr Moderator zu sein. Denn
während dieses Festivals zeigen wir nicht einfach nur Filme, sondern wir
zelebrieren das regelrecht. So werden beispielsweise unsere Vorführer
Vincent und Marcus wie immer dem Begriff „Showmanship“ alle Ehre machen
– mit Kinogong, Ouvertüren, der richtigen Beleuchtung usw. Von mir
erfahren Sie vor Filmbeginn interessante und manchmal auch weniger
interessante Fakten zum jeweiligen Film. Mal auf Deutsch, mal auf
Englisch, aber immer in schwäbischem Dialekt. Und in den vielen Pausen
zwischen den Filmen haben Sie jede Menge Gelegenheit, sich mit
Gleichgesinnten und auch Andersdenkenden auszutauschen. Wer der Meinung
ist, dass im Kino früher alles besser war, ist bei uns genauso richtig
wie diejenigen, die davon überzeugt sind, dass Kino noch nie so gut war
wie heute. Denn unser Programm bietet einen, wie ich finde, gelungenen
Mix aus Altem und Neuem und – das wird die Fangemeinde ganz besonders
erfreuen – richtig viel Farbe!
Und ganz wichtig: bitte vergessen Sie nicht nach dem Verlassen des
Kinosaals Ihr Handy wieder einzuschalten!
Hello and welcome to our celluloid extravaganza, the 13th edition of the
annual Todd-AO 70mm film festival here at the Schauburg Cinerama in
Karlsruhe!
For our newbies: let me tell you who I am. My name is Wolfram Hannemann,
I am a film journalist and filmmaker from Stuttgart, Germany, and I will
be your anchorman for this weekend. As such I will tell you bits and
pieces about the films before each screening and I will do this in
German and English with Swabian accent. To make it a little bit more
interesting let me tell you that I won’t repeat myself. So the things I
am telling you in German will be different from the things I am telling
you in English. Understood? Great!
The big question is: who framed Roger Rabbit? Was it the Dirty Dozen? Or
was it Batman who in 2010 while searching for Fantastic Beasts just
collected a lot of Sand Pebbles on the beach of Dunkirk? Or was it The
Unsinkable Molly Brown who used the Concorde as her Ship to Space just
to land on Skull Island where she shouted „Baraka!“ the moment she saw
Kong watching Grand Prix on a big curved screen? I guess the answer is
hidden somewhere in our festival. So go and find it! But beware: please
do not forget to switch on your mobile when leaving the auditorium!
|
More in 70mm reading:
Todd-AO Festival Home
• 13. Todd-AO Festival
• Wilkommen |
Welcome
•
Intro | Festival
Images
•
2017 Festival Flyer (PDF)
Festival Archives
•
Festival Through the Years
•
Festival Schedule
and Archive
•
More Schauburg Cinerama
Festivals in Pictures
•
Schauburg Cinerama
•
Best of Todd-AO Festival
• Guests |
Billboards |
Posters
Internet link:
•
Schauburg.de
•
laserhotline.de
|
"WHO FRAMED ROGER RABBIT", 22 September
2017
| |
Let us begin with our screening of WHO
FRAMED ROGER RABBIT, a movie which gave a completely new meaning to
„booby traps“. Well, at least in its original English version. And those
of you who have seen and heard the original probably know what I am
talking about. With dialogues like
Jessica Rabbit: „You don't know how hard it is being a woman looking the
way I do.“
Eddie Valiant: „You don't know how hard it is being a man looking at a
woman looking the way you do.“
Jessica Rabbit: „I'm not bad. I'm just drawn that way.“
WHO FRAMED ROGER RABBIT became an instant classic. The movie's line "I'm
not bad. I'm just drawn that way." was voted as the #83 of "The 100
Greatest Movie Lines" by Premiere in 2007.
A classic which, however, underwent some remarkable changes when it was
released on DVD. For instance: In the original theatrical run and the
VHS and laserdisc releases, when Baby Herman storms off the set and puts
his hand up a woman's dress, the middle finger of his hand is clearly
extended. This was altered for the subsequent DVD releases. Or another
one: In the original theatrical run and the VHS and laserdisc releases,
when Jessica Rabbit and Eddie are thrown out of the cab there are a few
frames where Jessica's underwear is visible, but the coloring is
sometimes close to that of her legs, so that it has been mistakenly
assumed that she is not wearing any underwear. This was altered for the
first DVD so that she is more clearly wearing white panties. For the DVD
release it was altered again, so that now, her dress covers her
entirely.
With an estimated production budget of $70 million at the time of its
release, WHO FRAMED ROGER RABBIT was the most expensive film produced in
the 1980s and had the longest on-screen credits for a film. The first
test audience was comprised mostly of 18-19-year-olds, who hated it.
After nearly the entire audience walked out of the screening, Robert
Zemeckis, who had final cut, said he wasn't changing a thing.
Every frame of the movie which featured a mixture of animation and live
action had to be printed up as a still photograph. An animator would
then draw the particular illustration for that frame on tracing paper
set on top of the photo. The outline drawing then had to be hand-colored.
Once that was done, the drawing had to be composited back into the
original frame using an optical printer.
Over 85,000 hand-inked and painted cels were created and composited with
the live-action backdrops, live-action characters, and hand-animated
tone mattes and cast shadows using optical film printers. NO computer
animation was used in creating the animations. Some scenes involved up
to 100 individual film elements. Any live-action that had to be later
composited was shot in VistaVision to take advantage of the double-area
frame of the horizontal 35mm format. The finished film thus does not
suffer from the increased grain that plagued previous
live-action/animation combos such as MARY POPPINS (1964).
For this movie, animation director Richard Williams set out to break
three rules that previously were conventions for combining live-action
and animation: first, move the camera as much as possible so the Toons
don't look pasted on flat backgrounds; second, use lighting and shadows
to an extreme that was never before attempted; third, have the Toons
interact with real-world objects and people as much as possible. 326
animators worked full-time on the film. Including storyboards and
concept art, animation director Richard Williams estimates that well
over one million drawings were done for the movie.
Unusual for an optical effects-heavy production of the 1980s, this film
used no matte paintings. Robert Zemeckis comments, "You name an effect
and we have it somewhere in the film. When we realized we were missing
only one type, we thought maybe we should *do* a matte painting just for
the hell of it - but in the end we decided against it."
Jessica Rabbit was based exactly on four movie femme fatales. Writer
Gary K. Wolf had based Jessica primarily on the cartoon character Red,
Tex Avery's vixen from RED HOT RIDING HOOD (1943). In fact, the musical
number in that film is duplicated by Jessica at the Ink and Paint Club.
In addition, animation director Richard Williams said he based Jessica
mostly on Rita Hayworth in GILDA (1946), Veronica Lake for the
peek-a-boo bangs of her hair, and, at the suggestion of Robert Zemeckis,
"the look" trademark of Lauren Bacall.
Bob Hoskins claimed that Jessica Rabbit was not yet sketched by the
animators when filming wrapped and he had no idea what the character
would look like. Robert Zemeckis told Hoskins to imagine his ideal
sexual fantasy. Hoskins claimed that his mental image was less risqué
than what Jessica looked like in the completed film.
|
|
FALSCHES SPIEL MIT ROGER RABBIT kam 1988 in die Kinos. Drei Jahre zuvor
hatten Regisseur Robert Zemeckis und Produzent Steven Spielberg mit der
Planung begonnen, um die Novelle „Who censored Roger Rabbit“ von Gary K.
Wolf aus dem Jahr 1981 zu verfilmen. Als zweiter Regisseur (oder besser:
Animation Director) wurde Richard Williams an Bord geholt, jener Mann
also, dem wir das berühmte Plakatmotiv von DIE REIFEPRÜFUNG verdanken.
Als einer der wenigen Deutschen in Hollywood zeichnete Harald Siepermann
als Character Designer und für das Storyboard verantwortlich. Für Tricks
und Effekte wurde George Lucas‘ Effektschmiede Industrial Light and
Magic engagiert. Das Ergebnis markiert den wahrscheinlich bis heute
gültigen Höhepunkt der Filmindustrie vor dem beginnenden
Computerzeitalter, denn ROGER RABBIT kommt tatsächlich noch ohne
Computeranimationen aus. Dass der Film trotzdem sehr real wirkt, beweist
eine kleine Anekdote, die Hauptdarsteller Bob Hoskins immer wieder gern
erzählte: Als dessen junger Sohn nämlich den fertigen Film sah, war er
wütend auf seinen Vater, weil dieser keinen der Toons von den
Dreharbeiten je mit nach Hause gebracht hatte. Denn er hätte sie gern
persönlich kennengelernt!
Das Besondere an diesem Film ist, dass Toons (abgeleitet von „Cartoon“)
gleich von mehreren Zeichentrickstudios vorkommen, so zum Beispiel Betty
Boop (von Max Fleischer), Donald Duck (Disney) und Daffy Duck (Warner
Bros.). Warner Bros. erkannte das Potenzial des Films frühzeitig und
gewährte gegen eine feste Lizenzgebühr uneingeschränkten Zugriff auf
ihre Trickcharaktere mit der einzigen Auflage, Bugs Bunny und Mickey
Mouse müsse gleich viel Zeit bei ihren Auftritten eingeräumt werden. Die
Lizenzinhaber Terrytoons, Fleischer Studios und Walter Lantz Productions
dagegen gewährten nur die Nutzung einiger ihrer Figuren gegen eine
Lizenzgebühr pro Charakter.
Da der Film sowohl bei Kritikern als auch an der Kinokasse großen
Anklang fand, planten Walt Disney Pictures und Steven Spielberg eine
Fortsetzung. Nat Mauldin schrieb ein Prequel mit dem Titel ROGER RABBIT:
THE TOON PLATOON, dessen Handlung im Jahr 1941 spielen sollte. Der Film
sollte – ähnlich wie sein Vorgänger – mit zahlreichen Gastauftritten
berühmter US-Cartoons der Jahre 1920–1960 gespickt sein. Die Handlung
setzt in Roger Rabbits jungen Jahren ein, als er auf einem Bauernhof im
mittleren Westen der Vereinigten Staaten lebt. Zusammen mit dem Menschen
Ritchie Davenport bricht Roger nach Westen auf, um seine Mutter zu
suchen. Dabei trifft er Jessica Krupnick (seine spätere Frau), eine sich
abmühende Hollywoodschauspielerin. Jessica wird entführt und gezwungen,
Sendungen für Nazideutschland zu machen. Roger muss in das von den Nazis
besetzte Europa fliegen, um sie zu retten. Nach ihrem Sieg bekommen
Roger und Ritchie eine Parade auf dem Hollywood Boulevard, und Roger
trifft schließlich seine Mutter – und seinen Vater, Bugs Bunny. Der Film
war als Direct-to-Video-Veröffentlichung geplant.
Mauldin benannte das Skript später in WHO DISCOVERED ROGER RABBIT um.
Spielberg verließ das Projekt, da er nach der Regie bei SCHINDLERS LISTE
keine Nazis mehr persiflieren wollte. Michael Eisner beauftragte 1997
Sherri Stoner und Deanna Oliver mit einer Überarbeitung des Skripts.
Stoner und Oliver behielten zwar Rogers Suche nach seiner Mutter bei,
machten ihn jedoch zum unfreiwilligen Star am Broadway und in Hollywood.
Disney war davon beeindruckt, gab bei Alan Menken fünf Songs für den
Film in Auftrag und bot an, die ausführende Produktion zu übernehmen.
Einer der Songs, „This Only Happens in the Movies“, wurde 2008 auf dem
Debütalbum der Broadway-Schauspielerin Kerry Butler aufgenommen. Eric
Goldberg sollte der neue Leiter für die Animationen werden und er begann
damit, Rogers Aussehen neu zu gestalten.
Spielberg, der zu diesem Zeitpunkt mit dem Aufbau von DreamWorks
beschäftigt war, hatte kein Interesse an dem Projekt, obwohl Frank
Marshall und Kathleen Kennedy diesem als Produzenten treu blieben.
Probeaufnahmen für WHO DISCOVERED ROGER RABBIT wurden 1998 bei Disneys
Animationseinheit am Lake Buena Vista in Florida gemacht. Das Ergebnis
war eine schwerfällige Mischung aus Computeranimation, traditionellem
Zeichentrick und Realfilm, die Disney nicht gefiel. In einem zweiten
Test wurden die Toons komplett computeranimiert, doch auch von diesem
Vorhaben nahm man angesichts eines vorausgesagten Budgets von mehr als
100 Millionen Dollar Abstand. Eisner entschied, das Filmprojekt
abzublasen.
Im Dezember 2007 bekannte Marshall, er stünde der Idee immer noch „offen“
gegenüber, und im April 2009 enthüllte Zemeckis, dass auch er nach wie
vor interessiert sei. Es wurde berichtet, dass die ursprünglichen
Autoren, Jeffrey Price und Peter S. Seaman, derzeit an einem neuen
Skript für das Projekt arbeiten. Des Weiteren sollen die Toons in
traditionellem Zeichentrickstil animiert werden, während der Rest
mittels Performance Capture-Technik aufgenommen wird. 2010 gab Bob
Hoskins bekannt, dass er an dem Projekt interessiert sei und seine Rolle
als Eddie Valiant wiederaufnehmen wolle. Allerdings zog er sich 2012 von
der Schauspielerei zurück, nachdem bei ihm ein Jahr zuvor eine
Parkinson-Erkrankung diagnostiziert worden war; im Jahr 2014 verstarb er
schließlich. Marshall hat inzwischen bestätigt, dass es sich um ein
Prequel handeln wird, ähnlich den früheren Entwürfen, und dass das
Drehbuch beinahe fertig sei. Während eines Interviews bei der Premiere
des Films FLIGHT sagte Zemeckis, es sei an Disney geschickt worden, und
man warte auf die Genehmigung der Studiobosse.
Während nun also alle auf die Antwort der Studiobosse bzgl. eines
Prequels warten, haben wir tief ins Archiv gegriffen, um Ihnen den
Originalfilm von 1988 in deutscher Synchronfassung im 70mm-Format zu
zeigen. Der Film wurde im „Flat“-Format gedreht, so dass die 70mm-Kopie
links und rechts schwarze Balken aufweist und somit nicht unsere gesamte
Bildwand mit Bild ausfüllen wird. Dafür aber gibt es satten Sound in
6-Kanal Dolby Stereo Magnetton, der insbesondere Alan Silvestris Score
wunderbar in den Kinosaal transportiert. Viel Vergnügen!
|
|
"GRAND PRIX ", 22 September
2017
| |
Regisseur John Frankenheimer, damals
36jährig. realisierte GRAND PRIX für Metro-Goldwyn-Mayer im Jahre 1966
mit einem vergleichsweise kleinen Budget von geschätzten 9 Millionen
US-Dollar. Es gab eine Art Wettlauf zwischen Warner Brothers und MGM, um
einen „großen“ Formel-1-Film in die Kinos zu bringen. Durch ungeschickte
Verhandlungen misslang der Versuch, Steve McQueen zu beteiligen, der
zusammen mit John Sturges ein Konkurrenzprojekt namens DAY OF THE
CHAMPION für Warner Brothers plante. Sturges hatte zudem einen Vertrag
mit dem Automobilclub von Deutschland, so dass das von Frankenheimer am
Nürburgring belichtete Filmmaterial auf Gerichtsbeschluss an Sturges
übergeben werden musste. Somit wird der Große Preis von Deutschland 1966
im Film GRAND PRIX nur beiläufig erwähnt. Durch die Zeitverzögerung bei
McQueens Dreharbeiten in Asien (Stichwort: KANONENBOOT AM YANGTSE-KIANG)
geriet DAY OF THE CHAMPION allerdings ins Hintertreffen. Als klar war,
dass Frankenheimers Film zuerst Premiere feiern würde, ließ Warner sein
Vorhaben fallen.
Wie das zu jener Zeit so üblich war, wurde GRAND PRIX natürlich für
Cinerama-Leinwände konzipiert. Und was lag da näher als 65mm Negativfilm
einzusetzen und mit Super Panavision Kameras zu filmen? Tatsächlich
wurden sämtliche zu diesem Zeitpunkt existierenden Super Panavision
Kameras von der GRAND PRIX Crew in Beschlag genommen. Und das die
offensichtlich nicht ausgereicht haben, das weiß ein jeder, der während
unseres 70mm-Festivals im Jahre 2005 den Kurzfilm CHALLENGE OF THE
CHAMPIONS gesehen hat, welcher die aufwändigen Dreharbeiten zu GRAND
PRIX dokumentierte. Denn darin blinzelten tatsächlich auch MCS-70
Superpanorama Kameras ins Bild. Messerscharfe Beobachter können sogar in
GRAND PRIX selbst die 65mm-Kameras im Einsatz sehen.
John Frankenheimer und sein Kameramann Lionel Lindon drehten unter
fachkundiger Beratung durch Profi-Rennfahrer an Originalschauplätzen in
England, Frankreich, Italien, Monaco, Holland, Belgien und den USA.
Übrigens weigerte sich Frankenheimer, einen alten Trick anzuwenden, um
Tempo zu suggerieren: man filmt die Rennwagen bei langsamer Fahrt und
beschleunigt dann einfach den Film beim Abspielen. Er wusste genau, dass
das Publikum das sofort bemerken würde - insbesondere auf der Cinerama-Bildwand.
Möglicherweise ließ sich deswegen auch James Garner nicht doubeln - er
fährt seine Rennen nämlich alle selbst.
Für die Musik des Films zeichnet Maurice Jarre verantwortlich, der im
Jahr zuvor - ebenfalls für MGM - seinen Score zu DOKTOR SCHIWAGO
vollendet hatte.
Wir zeigen Ihnen eine deutsche Erstaufführungskopie von 1967, die zwar
schon etwas Farbe verloren hat, aber nach wie vor durch ihre brillante
Schärfe überzeugt und eine 6-Kanal Tonmischung aufweist, die auch heute
noch hörenswert ist.
Meine Damen und Herren - schnallen Sie sich an!
|
|
GRAND PRIX was directed by the late John Frankenheimer in 1966 using all
existing Super Panavision 65mm cameras, some of which you can actually
spot in the movie itself. Photographed by Lionel Lindon with a music
score by Maurice Jarre, GRAND PRIX was filmed on location in France,
Italy, Monaco, England, Belgium, the Netherlands and the USA.
In „Production Management for Film and Video author Richard Gates writes
the following: „Crowds can be difficult to manage simply because of the
effort needed to maintain their concentration. During the filming of
GRAND PRIX there was a scene where a flaming car is driven into the
pits. It was about 4 o'clock in the afternoon and the director, John
Frankenheimer, was disgusted by the crowd's lack of reaction to the
dramatic action during the rehearsals. They appeared to be more
interested in their tea break. Frankenheimer called his special effects
man over and told him to 'blow up the tea van' when given the signal.
The unit went for a take. The flaming sports car came into the pits. The
crowd looked on. The signal was given and the tea truck exploded. The
crowd reacted and Frankenheimer got his shot' This is an extreme example
of how to direct crowds.“
Steve McQueen was the early choice for the lead role. A first meeting
with producer Edward Lewis went very badly and McQueen showed no further
public interest in the role. However, privately he was fuming, and he
chose not to speak with his friend, and next-door neighbor, who just
happened to be James Garner, for the next four years. He later starred
in another racing movie, LE MANS (1971).
Swedish actress Harriet Andersson was cast as the female lead and filmed
some scenes. James Garner wanted to replace her so Eva Marie Saint got
the part instead. No explanation was given.
Toshirô Mifune's own voice was heard in his performance as Izo Yamura at
the film's premiere, but afterwards he was dubbed by Paul Frees in all
English language general release and roadshow prints. The voice you will
be hearing in our German dubbed print is that of Gerd Duwner.
The print we are going to see originates from 1967, when the film was
first shown in Germany. It features, I am afraid, a German dubbed
soundtrack only. Although this print has undergone some color fading,
its sharpness compensates for that.
Splitscreen effects (edited by non other than Saul Bass who is famous
for his credit titles) and championship-circuit location filming will
put you in the entertainment driver’s seat. Winner of Oscars for Best
Film Editing, Sound and Sound Effects, GRAND PRIX captures the essence
and excitement of auto racing with heartstopping thrills at every turn.
So better fasten your seat belts!
|
|
"Baraka", 22 September 2017
| |
Nach einer Produktionszeit von fast zwei
Jahren wurde BARAKA auf dem Toronto Film Festival 1992 uraufgeführt.
Regisseur Ron Fricke, der auch gleichzeitig für die Kameraarbeit
verantwortlich zeichnet, bereiste mit einer Fünf-Mann-Crew 14 Monate
lang 24 Länder in 6 Kontinenten - ausgestattet mit zwei 65mm Todd-AO-Kameras
vom Typ “CineSpace”, um die wirklich einmaligen, sehr eindrucksvollen
Bilder einzufangen, die wir gleich sehen werden und mit denen er beweist,
dass er etwas vom Large Format und dessen Wirkungsweise versteht.
Bekannt wurde Fricke für seine Kameraarbeit bei Godfrey Reggios
sensationellem KOYAANISQATSI, der noch im regulären 35mm-Format
aufgenommen wurde. Drei Jahre später, 1985, entdeckte Fricke dann seine
wahre Leidenschaft und fotografierte seinen ersten eigenen Film bereits
im horizontalen 65mm IMAX-Format. CHRONOS, so der Titel des Films, gilt
auch heute noch als einer der besten Filme, die je für IMAX DOME Kinos
geschaffen wurden. Bereits bei CHRONOS setzte Fricke Spezialkameras ein,
um die atemberaubenden Zeitrafferaufnahmen zu realisieren. Auch in
BARAKA, der ganz offensichtlich eine Weiterführung der Ideen seines
Mentors Godfrey Reggio darstellt, setzt Fricke auf computergesteuerte
65mm-Kameras, mit denen er uns Bilder in noch nie dagewesener Form auf
die Leinwand zaubert, getragen von der mystischen Musik von Michael
Stearns, der auch schon CHRONOS mit Leben erfüllte.
Anfang der 1990er-Jahre hatte ich die Gelegenheit, Ron Fricke bei der
Aufführung von BARAKA während eines Dokumentarfilmfestivals in Stuttgart
persönlich kennenzulernen. Ein sehr netter, ruhiger Mensch mit dem Flair
eines Alt-Hippies. Meine Frage damals, ob er weiterhin im 65mm-Format
filmen werde, beantwortete er mit dem Versprechen, nur noch im
65mm-Format zu produzieren. Und mit seinem neuesten Film, SAMSARA, der
2012 in die Kinos kam, hat er schließlich Wort gehalten. Der kam zwar
nur digital in die Kinos, aufgenommen wurde er aber auf 65mm Negativfilm.
|
|
„Baraka“ is an ancient Sufi word, which can be translated as „a
blessing, or the breath, or the essence of life from which the
evolutionary process unfolds." BARAKA the movie is the brainchild of
director Ron Fricke and producer Mark Magidson and - back in 1992 – the
first film in over twenty years to be photographed in the 70mm Todd-AO
format, an extremely high definition wide-screen film format developed
in the mid 1950s and the reason why we are all here today. In fact
BARAKA was the first Todd-AO production after the process was used in
THE LAST VALLEY in 1971.
Director Ron Fricke invented a special time lapse camera just to make
this film as he found the IMAX cameras too cumbersome.
One or more shots of BARAKA were edited into the 1995 short film CIRCLE
OF LIFE: AN ENVIRONMENTAL FABLE, an attraction at EPCOT in Disney World
which explains how damage is done to the environment and how we can
prevent it.
If you still remember THE MASTER, a 70mm movie by Paul Thomas Anderson
which we showed during our festival in 2012, you may find that the
opening shots of the two movies are very similar. In THE MASTER Freddy,
as played by Joaquin Phoenix, looks from side to side with a
soft-sounding score playing. The music gets more dramatic when Freddy
closes his eyes. This is all very similar to the monkey sitting in the
hot spring at the beginning of BARAKA. Paul Thomas Anderson actually
stated that he showed this opening scene to Joaquin Phoenix in
preparation for the role.
By the way: BARAKA was not only at the technological height of its time
during its theatrical release, but also when it was prepared for home
video: it was the first 8K resolution video made from a 65mm master.
Only one scanner in the world at the time was capable of capturing it.
The print we will be showing you today is the original non-verbal
version which comes with Dolby SR encoded magnetic tracks. So sit back,
relax and enjoy a wonderful and magical journey across our planet.
|
|
"Dunkirk", 22 September 2017
| |
Christopher Nolan has taken audiences from
the streets of Gotham City, to the infinite world of dreams, to the
farthest reaches of space. Now, for the first time, the innovative
director/writer/producer has turned his camera to a real-life event, one
that has resonated with him throughout his life: the miracle of Dunkirk.
„DUNKIRK“ is based on the evacuation that - although it took place in
the early months of World War II - had a direct impact on the outcome of
the war. Rather than make a battlefield drama, however, Nolan’s
objective was to turn this historical moment into immediate, immersive
cinema: a propulsive, ticking-clock, epic action thriller in which the
stakes couldn’t be higher. He affirms, „What happened at Dunkirk is one
of the greatest stories in human history, the ultimate life-or-death
race against time. It was an extraordinarily suspenseful situation;
that’s the reality. Our aim with this movie was to throw the audience
into that with an absolute respect for history, but also with a degree
of intensity and, of course, a sense of entertainment, too.“
The film’s historical consultant, Joshua Levine, author of the book
„Forgotten Voices of Dunkirk“, emphasizes that the 1940 evacuation is
far more than just a British story. I quote: „It was a massive event
that still has international significance. Everything that’s celebrated
about World War II - in Britain, in the United States, and all around
the world - would not have happened without the Dunkirk evacuation
taking place. It was unbelievably important. If the British army had
been killed or taken prisoner, Britain would almost certainly have
surrendered, and we’d likely be living in a very different world today.
To me, Dunkirk is about the preservation of freedom. Once those ships
were underway, the world still had a chance.“ – End of quote.
Nolan’s primary goal was to put the audience directly onto the beach,
onboard the boat traversing the Channel, and in the cockpit of the
Spitfires. He had been the first to use IMAX cameras in a major motion
picture, for THE DARK KNIGHT, and has employed IMAX cameras on all of
his subsequent films. But for DUNKIRK he expanded the use of large
format - shooting the entire film with a combination of IMAX and 65mm
film, something, he confirms, „I’ve never done before, but DUNKIRK is a
huge story and it demanded an enormous canvas. The reason we were
shooting on IMAX film,“ the director continues, „is that the immersive
quality of the image is second to none. When you sit in the movie
theatre, the screen disappears and you really get a very tactile sense
of the imagery. That lends itself to incredible panoramas and
large-scale action. But we’ve also found over the years that if you use
it for more intimate situations, it creates an immediacy that’s very
engaging. So our feeling was, if we could find a way to do it
physically, the payoff would be well worth it.“
|
|
The
camera boat used for DUNKIRK was an ingenious adaptation of equipment
Nolan had used for car sequences in his DARK KNIGHT movies, called the
Edge. It’s a crane mounted to a Mercedes SUV. The filmmakers wanted to
create a boat equivalent of that, so they found a big catamaran and
mounted the 26-foot-long, gyro-stabilized, telescopic crane to the front
of it. It was very nimble and could turn and maneuver easily while
holding the IMAX cameras, allowing them to be as close to the water
level as possible. This platform was used to shoot virtually everything
at sea.
Director of Photography Hoyt Van Hoytema reveals that the biggest issue
for him was shouldering the heavy, large-format cameras on the small,
pitching deck. „It was not a walk in the park,“ the cinematographer
allows. „It was cramped and it was very hard to hold the camera in the
waves. But I had this wonderful key grip, Ryan Monro, who was pretty
much my right hand in terms of camera support. He would rig himself into
a harness, which he would attach via cables to eyelets on the hull of
the boat, and stand next to me and help support the camera. We developed
a symbiotic way to enable me to stand freely and keep balance so I could
operate the camera.“
To capture the film’s furiously intense aerial engagements, Nolan again
pushed the envelope on what could be achieved practically, especially
with large-format cameras. He remarks, „In today’s era, with GoPro
cameras and the like, people are getting very used to seeing extreme
physical events from very interesting subjective angles. As a filmmaker,
that raises the bar in terms of trying to depict planes from 1940 in a
way that modern audiences can respond to. We wanted to show everything
from the pilots’ point of view, but still using IMAX cameras. It was a
major challenge to have that huge camera in the cockpit of the Spitfire,
but we were determined to do it.“ To shoot these action sequences, van
Hoytema worked with the man he calls Panavision’s „lens guru,“ Dan
Sasaki, to devise a pivoting, periscope-style lens that enabled him to
fit the large IMAX camera vertically into restricted cockpit spaces.
With that, they could shoot the pilot’s line of sight, looking through
the canopy.
Another hallmark of Nolan’s films is his preference for capturing the
action in-camera and eschewing digital effects and CGI as much as
possible. „To me,“ he clarifies, „it’s always very important to try and
work with real things and real people. The resulting effect of that is
very visceral and enveloping, and draws you into the story.“
Having seen the film both in the 5-perf 70mm and the digital IMAX with
Laser versions I have to admit that both versions have their own merits.
While I personally found that the images in the IMAX version are much
more hypnotizing than in 5-perf 70mm, I also found the varying aspect
ratios in the IMAX version very annoying because to me it made no sense
at all. Maybe I missed the point. In the 5-perf 70mm print you won’t
find varying aspect ratios which is a big plus. But was it just me or
was the color grading in the opening sequence of this movie completely
different in 5-perf 70mm compared to the digital IMAX with Laser
version?
|
|
Fünf Monate vor der Premiere von DUNKIRK gab Regisseur Christopher Nolan
bekannt, dass der Film aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt und
mit nur wenigen Dialogen auskommen wird. In den drei Sektionen sieht man
die Geschehnisse zum einen durch die Augen zweier an Land stationierter
Soldaten, vom Meer aus betrachtet durch die Augen eines Retters und
eines Geretteten und aus der Luft durch die Augen eines Piloten. Nolan
erklärte, die verschiedenen Soldaten seien unterschiedlich lange in die
Kriegshandlung eingebunden gewesen. So verharrten die Soldaten an Land
mehrere Wochen am Strand, und die Beteiligten auf dem Wasser und in der
Luft seien wesentlich kürzer involviert gewesen. Im Film werden drei
sich überschneidende Zeitlinien aus drei verschiedenen Blickwinkeln
gezeigt.
Der britische Jungschauspieler Fionn Whitehead gibt in DUNKIRK sein
Filmdebüt. Er übernahm darin die Hauptrolle und spielt einen einfachen
Soldaten namens Tommy. Tom Hardy spielt im Film den Piloten Farrier, und
der Oscar-Gewinner Mark Rylance und der Schauspieler Cillian Murphy
übernahmen die Rollen des Zivilisten Mr. Dawson und eines von ihm
geretteten Soldaten. Harry Styles, ein Mitglied der Band One Direction,
spielt Alex, einen an Land stationierten Soldaten. In einer weiteren
Rolle ist der Brite Kenneth Branagh zu sehen, der damit in diesem Jahr
gleich in zwei 70mm-Filmen auftritt: DUNKIRK zum einen und den im
November startenden MORD IM ORIENT-EXPRESS, bei dem Branagh auch als
Regisseur verantwortlich zeichnet.
Die Filmmusik zu DUNKIRK stammt – wie das bei Nolan so üblich ist –
wieder aus der Feder von Hans Zimmer, der dieses Mal noch Unterstützung
von Lorne Balfe und Benjamin Wallfisch erhielt. Da der Film mit nur
wenigen Dialogen auskommt, kommt der Musik eine Schlüsselfunktion zu.
Patrick Heidmann von epd Film meint sogar, der Sound und die aufregend
ungewohnte Filmmusik seien wegen der wenigen Dialoge zudem wichtiger als
die Bilder von Kameramann Hoyte Van Hoytema. Zimmer kombinierte die
Filmmusik mit einer Aufnahme einer tickenden Taschenuhr, die Regisseur
Nolan gehörte. Zimmer verarbeitete in der Filmmusik zudem weitere
Klanggeräusche, so ineinander verwobene Geigen- und Synthesizer-Klänge,
wodurch diese mit der Geschwindigkeit eines Actionfilms der 1990er Jahre
daherkomme, so Blake Goble von „Consequence of Sound“, und sich den
einzelnen Momenten des Films anpasse. Peter Debruge von Variety meint,
es handele sich nicht so sehr um Musik, sondern eher um eine basslastige,
stimmungsvolle Geräuschkulisse. Sein Kollege Kristopher Tapley hält
Zimmer für einen aussichtsreichen Kandidaten bei der kommenden
Oscarverleihung. Seine Filmmusik sei unglaublich effektiv darin, den
Film zu jeder Zeit voranzutreiben.
Über 70 % des Films wurden mit horizontal laufenden IMAX Kameras auf
65mm Negativ gedreht, der Rest auf konventionellem 65mm-Film. Das
Seitenverhältnis der IMAX-Fassungen variiert zwischen 1:1.9 und 1:1.44.
Für die Standard 70mm-Fassung wurden die IMAX-Aufnahmen durch Kaschieren
der Höhe auf konstantes 1:2.2 angepasst. Mit 125 70mm-Kopien stellte
DUNKIRK den größten Release eines Filmes in diesem Format seit 25 Jahren
dar und übertraf damit sogar Quentin Tarantinos THE HATEFUL 8, der mit
nur 100 70mm-Kopien ausgeliefert wurde.
Den Aussagen von Kenneth Branagh zufolge besuchten etwa 30 Überlebende
des Dünkirchen-Zwischenfalls die Londoner Premiere des Films. Als man
die Veteranen, die allesamt im Alter 90+ sind, nach ihrer Meinung zum
Film befragte, waren sie sich alle darin einig, dass der Film die
damaligen Geschehnisse sehr akkurat wiedergeben würde. Allerdings sei
der Ton lauter gewesen als das tatsächliche Bombardement, was Regisseur
Christopher Nolan äußerst amüsierte. Unsere 70mm-Kopie mit
Datasat-Digitalton wird Sie also ganz bestimmt nicht enttäuschen.
|
|
"THE UNSINKABLE MOLLY BROWN", 23.
September 2017
| |
Next in line is a brand new 70mm print of
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN....just kidding. Not about the film, but
about it being presented in a brand new print. In fact, the print we
will be screening will make those among us very happy – and I know for
sure that there are some of those – who like faded prints. Not for the
fact that they are faded now, but because they were made back in the
good old days when 70mm ruled in first run theatres.
The original Broadway production of THE UNSINKABLE MOLLY BROWN, a
fictionalized account of the life of Margaret Brown, who survived the
1912 sinking of the Titanic, opened at the Winter Garden Theatre on
November 3, 1960 and closed on February 10, 1962 after 532 performances.
It was directed by Dore Schary and choreographed by Peter Gennaro, with
the song score composed by Meredith Willson. In real life, Margaret
Brown was never called "Molly." She was called "Maggie" or "Mrs. Brown."
Composer Meredith Willson changed her name to Molly Brown for the
Broadway musical because he thought "Molly" sounded better than
"Maggie." The opening cast included Tammy Grimes, Harve Presnell, and
Jack Harrold. Shortly thereafter MGM aquired the movie rights and began
with preparations.
Harve Presnell, who gave his film debut with MOLLY BROWN, was the sole
member of the original Broadway cast who was invited to reprise his
stage role in the film. Although Tammy Grimes had originated the title
role and had won the Tony Award for Best Performance by a Featured
Actress in a Musical for her performance, MGM executives wanted Shirley
MacLaine for the film. After she signed, producer Hal Wallis claimed she
was under contract to him, and MacLaine was forced to withdraw from the
project. When Debbie Reynolds was cast instead, MacLaine publicly
accused her of agreeing to accept a lower salary in order to land the
role, and director Charles Walters, who preferred MacLaine, tried to
persuade Reynolds to turn down the part. When Reynolds asked "Why?", he
commented that she was too short. Reynolds replied "Well just how short
is the part?" That was the end of his objections.
Only five of the seventeen musical numbers from the stage musical were
used in the film, and Meredith Willson wrote "He's My Friend" to extend
the song score. Peter Gennaro, who had choreographed the original
Broadway production, staged the musical sequences. During production,
M-G-M was putting all its resources into its forthcoming DOCTOR ZHIVAGO
(1965), and at least $1 million was cut from the budget of MOLLY BROWN.
Running out of money to complete the film, director Charles Walters
proposed cutting the rousing dance number "He's My Friend". To save the
number, cast and crew ultimately decided to film it in one rigorous day
using multiple cameras to reduce shooting time.
The film was the 12th largest grossing attraction of 1964, grossing
slightly above $11 million US dollars at the domestic box office. Debbie
Reynolds was nominated for the Academy Award for Best Actress. THE
UNSINKABLE MOLLY BROWN is stated as being Debbie Reynold’s personal
favorite and I wish to dedicate our screening to her memory. As you all
know Debbie left us in December 2016, just one day after her daughter,
Carrie Fisher, died. Debbie will always be remembered by our widescreen
community for her role as Lilith Prescott in the Cinerama epic HOW THE
WEST WAS WON.
|
|
Molly Brown, geboren am 18. Juli 1867 in Hannibal, Missouri, mit
bürgerlichem Namen Margaret Tobin Brown, war eine US-amerikanische
Frauenrechts-Aktivistin, die als Überlebende des Untergangs der Titanic
berühmt wurde.
Margaret wuchs in einem der ärmeren Viertel von Hannibal auf und
arbeitete als Jugendliche in einer Tabakfabrik. Im Alter von 18 Jahren
ging Maggie, wie sie bis zu ihrer Hochzeit genannt wurde, mit ihrer
Halbschwester Mary nach Leadville, Colorado, wo Mary und deren Ehemann
eine Schmiede eröffneten. Margaret begann für das Warenhaus Daniels and
Fisher Mercantile zu arbeiten, wo sie Stoffe und Teppiche nähte.
Im Frühjahr 1886 lernte sie den Minenarbeiter James Joseph Brown kennen,
der wie sie von irischen Einwanderern abstammte. Das Paar heiratete am
1. September desselben Jahres und hatte zwei gemeinsame Kinder.
Brown war sozial sehr engagiert und half zum Beispiel in der Suppenküche
der Minenarbeiter von Leadville aus. Im April 1894 zog die Familie Brown
nach Denver im US-Bundesstaat Colorado. Hier trat Brown dem Denver
Woman’s Club bei, einer Organisation, die sich der Förderung, Bildung
und Gleichberechtigung der Frau widmete. Sie wurde eine überzeugte
Suffragette, setzte sich für Menschenrechte ein und gründete einen Fonds
zum Bau von Krankenhäusern, Kirchen und Schulen. Um die weit verbreitete
Jugendkriminalität in sozial schwachen Gegenden einzudämmen, wirkte
Brown bei der Gründung des ersten Jugendgerichtes des Staates mit. Um
sich selbst weiterzubilden, besuchte sie das New Yorker Carnegie
Institute und studierte Sprachwissenschaften und Schauspielkunst.
Nach der Trennung von ihrem Ehemann begab sich die Amerikanerin auf
ausgedehnte Reisen. Im Frühjahr 1912 bereiste sie mit ihrer Tochter
Europa und Ägypten. Zu dieser Zeit bekam sie ein Telegramm aus den
Staaten, das sie darüber informierte, dass ihr Enkelsohn Lawrence Jr.
erkrankt sei. Brown buchte eine Erste-Klasse-Reise auf dem nächsten
Dampfer, der nach Amerika ablegte, der RMS Titanic. Als die Titanic am
14. April um 23.40 Uhr mit einem Eisberg kollidierte, trieb Brown viele
der jüngeren, bummelnden Damen zur Eile an. Sie selbst konnte erst mehr
als eine Stunde nach dem Unglück überredet werden, in das
Backbord-Rettungsboot Nr. 6 zu steigen, das den sinkenden Ozeanriesen um
0.55 Uhr mit 23 Menschen an Bord verließ.
Während des Ersten Weltkrieges setzte sich Brown aktiv für Kriegsopfer –
zivil wie militärisch – ein und schloss sich dem Amerikanischen Komitee
für das zerstörte Frankreich an, das verwundete Soldaten versorgte und
sich um die Wiederherstellung verwüsteter Ortschaften im Frontbereich
kümmerte.
In späteren Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für die
Schauspielerei erneut und ging nach Paris, um Dramatik zu studieren. Sie
trat in Paris und New York als Bühnenschauspielerin auf.
Margaret Brown starb am 26. Oktober 1932 im Barbizon Hotel in New York
City im Alter von 65 Jahren an einem Gehirntumor.
„Molly Brown“ war auch der Name, den der Astronaut Virgil Grissom dem
Raumschiff Gemini 3 gegeben hatte; eine ironische Anspielung darauf,
dass bei Grissoms erstem Raumflug mit Mercury-Redstone 4 die Landekapsel
nach der Landung im Atlantik versunken war. Wir erinnern uns an letztes
Jahr, als wir im Rahmen dieses Festivals DER STOFF AUS DEM DIE HELDEN
SIND zeigten, in dem genau dieses Ereignis thematisiert wird.
Erleben Sie jetzt also das aufregende Leben der „unsinkbaren“ Molly
Brown, verpackt als Musical in der deutschen Fassung, die offenbar
gegenüber dem amerikanischen Original um 13 Minuten gekürzt wurde. Dafür
präsentieren wir den Film aber exklusiv im 70mm-Format mit
6-Kanal-Stereo Magnetton.
|
|
"2010", 23 September 2017
| |
70mm
Platters in full festival mode, Thursday morning 7:37. Bild: Herbert
Born
In 1964 Stanley Kubrick and Arthur C.
Clarke started to work on a science-fiction movie script which was
inspired by „The Sentinel“, a short story written by Arthur C. Clarke.
Four years later their collaboration resulted in a film regarded by many
movie lovers as a milestone in science-fiction filmmaking: 2001: A SPACE
ODYSSEY. Both Clarke and Kubrick shared an Academy Award nomination for
„Best Screenplay“. 15 years later Arthur C. Clarke came up with a sequel
to that milestone: „2010: Odyssey Two“. In 1984 Metro Goldwyn Mayer
hired Peter Hyams to bring Clarke’s new novel to the big screen. With
films like OUTLAND, CAPRICORN ONE, THE STAR CHAMBER and HANOVER STREET
in his portfolio – all of which got 70mm releases, by the way - Hyams
was not a newbie to the filmmaking business. He also served as his own
screenplay writer in all these films.
On the screenplay for „2010“ Hyams worked very closely with Arthur C.
Clarke, breaking new grounds by using an e-mail connection between Hyams
in Hollywood and Clarke, who was located in Sri Lanka at that time,
using a Kaypro portable computer and a modem. In 1984 such an e-mail
connection was practically unheard of in the academic community. It
certainly was the first for the film world. Their communications turned
into the book „The Odyssey File - The Making of 2010“.
„2010“ also marks another breakthrough for Peter Hyams for it was the
first time that he also served as his own cinematographer. According to
Richard Edlund, the film’s visual effects supervisor, Hyams is a
director who reaches into all of the corners and who wants to understand
everything. He was in the unique position of producing, writing,
directing and shooting „2010“.
Standard shooting for „2010“ was done in 35mm Panavision anamorphic,
while a lot of its special visual effects were done in 65mm by
Entertainment Effects Group, lead by Richard Edlund. Edlund, well known
for his marvellous work on visual effects for films like POLTERGEIST,
RAIDERS OF THE LOST ARK and the original STAR WARS films, preferred the
65mm film format because it gave him a one-third larger image area to
work with than the VistaVision format he used at ILM.
One of the spaceship models they had to build for miniature filming was
the „Discovery“, which can be seen in Kubrick’s „2001“ already. The
original model was stored together with other models and plans as well
as „2001“ sets in a commercial warehouse in England. However, since the
studio didn’t want to pay for storage anymore, everything was trashed.
So the „Discovery“ had to be divined by Edlund and his colleagues by
viewing a 70mm print of „2001“!
If you want to know more about visual effects wizard Richard Edlund you
may want to check out the little interview I did with him last year. You
will find it in Laser Hotline’s YouTube channel.
While 2001: A SPACE ODYSSEY is the acknowledged turning point in modern
special effects, „2010“ could be considered as a milestone for setting a
new standard for a new branch of special effects: video effects. Back in
the 80s video images had already invaded daily life and in consequence
of the trend they started to invade film as well. In „2010“ several
important story points are made on video monitors. The monitors are more
than fancy wallpaper. For a director like Peter Hyams who believed that
every frame of film is as important as every other frame it made sense
to take his video playback needs to a group of professionals. That is
when a company called Video Image came on board of the team.
In 1985 „2010“‘s visual effects were nominated for an Academy Award,
along with nominations for Best Makeup, Best Costume Design, Best Art
Direction and Best Sound.
|
|
Die Musik für 2010 komponierte ursprünglich Tony Banks, wurde jedoch
letztendlich durch einen Score von David Shire ersetzt, der zu 90
Prozent rein elektronisch ist, aber beim Höhepunkt des Films auch auf
großes Orchester zurückgreift. Tony Banks verwendete Teile seiner
zurückgewiesenen Musik 1985 für den Film STARSHIP.
Sollten Sie ein Fan von sogenannten Cameoauftritten sein, also jenen
überraschenden, oft nicht genannten und zeitlich sehr kurzen Auftritten
bekannter Personen in einem Film, dann freuen Sie sich auf Arthur C.
Clarke und Stanley Kubrick. Der Mann, der auf einer Parkbank vor dem
Weißen Haus die Tauben füttert, ist niemand Anderer als Arthur C.
Clarke. Auch ist er in einer Einstellung des Films auf dem Cover des
„Time Magazine“ als amerikanischer Präsident zu sehen. Auch Kubrick
schmückt das Cover des „Time Magazine“: er porträtiert den sowjetischen
Premierminister. Und drei Mal dürfen Sie raten, welcher Name entsteht,
wenn Sie den Nachnamen der von Helen Mirren dargestellten Tanya Kirbuk
rückwärts lesen.
Kennen Sie Olga Mallsnerd? Ihr Name taucht im Abspann des Films als die
Stimme des Supercomputers SAL 9000 auf. Tatsächlich handelt es sich bei
dieser Dame um die amerikanische Schauspielerin Candice Bergen, die wir
am Sonntag in KANONENBOOT AM YANGTESE-KIANG sehen werden. Ihr Pseudonym
„Mallsnerd“ ist eine Kombination aus dem Familiennamen ihres Ehemanns,
dem französischen Filmregisseur Louis Malle, und dem von Mortimer Snerd,
einer der berühmten Bauchrednerpuppen ihres Vaters Edgar Bergen. Leider
war nicht herauszufinden, wer SAL 9000 in der deutschen Fassung spricht.
2010 enthält ein schönes Beispiel dafür, wie das Leben manchmal die
Kunst imitiert. So ist in jener Szene, in der man den von Roy Scheider
gespielten Dr. Heywood Floyd in der Tür zum Zimmer seines schlafenden
Sohnes stehen sieht, auf der Wand links vom Bett ein Poster mit einem
olympischen Läufer zu sehen. Darunter der Text: „Beijing 08“.
Vergegenwärtigt man sich nun, dass der Film im Jahre 1984 entstand und
das Olympische Komittee Peking zum Austragungsort der Olympischen Spiele
erst im Juli 2001 erhob, wird klar, wie visionär 2010 in dieser Hinsicht
bereits war.
Und jetzt wünsche ich uns gute Unterhaltung bei unserer
70mm-Präsentation mit 6-Kanal Dolby Stereo Magnetton, bei der es
durchaus dem ein oder anderen ziemlich schwindelig werden könnte.
|
|
"The Dirty Dozen", 23 September 2017
| |
And now for some tongue-in-cheek
entertainment which Lee Marvin, one of the stars of this movie, referred
to as "crap" and "just a dummy moneymaker", although he enjoyed the
film. The movie has nothing to do with war, he stressed, and he was very
pleased that he got to do THE BIG RED ONE (1980), which mirrored his own
wartime experiences. Marvin also said many of the actors in this film
were too old to play soldiers. That is what Marvin said about Robert
Aldrich’s THE DIRTY DOZEN, which he intended to be an anti-war allegory
for what was happening in Vietnam at that time.
Although Robert Aldrich had tried to purchase the rights to E.M.
Nathanson's novel "The Dirty Dozen" while it was still in outline form,
it was MGM that successfully acquired the property in May 1963. The book
became a best-seller upon its publication in 1965.
It is rumored that the author may have gotten the idea for the title (if
not the plot) of his novel from a real-life group of World War II
paratroopers nicknamed "The Filthy Thirteen." These men, demolitionists
of the 506th Parachute Infantry Regiment, supposedly earned their
nickname by not bathing or shaving for a long period of time during
training prior to the Normandy invasion. Members of The Filthy Thirteen
can be seen in famous vintage film footage and still photos, their faces
painted with Indian "war paint," before boarding their planes for the
D-Day jump. Another idea source for Nathanson's book may have come from
future director Russ Meyer, who was at the time a combat cameraman. He
had shot some footage of a group of American soldiers - inmates at a
military prison who were under death sentence for such crimes as murder,
rape and mutiny - who were training at a secret location for the D-Day
invasion, for which they would be parachuted behind German lines to
commit acts of sabotage and assassinations. Prison authorities told
Meyer that the men, who volunteered, were told that if they survived and
returned their sentences would be set aside, their records expunged and
they would be set free. Guards told him that the group was called "the
dirty dozen" because they refused to bathe or shave. After the invasion
Meyer made inquiries as to these men's fates, and was told that none of
them came back. After the war he related this story to Nathanson, who
was a friend of his.
John Wayne was first offered the part of Major John Reisman, but he
declined. The part was then offered to Lee Marvin, who took it. Wayne's
refusal was due to his disapproval of the original script, in which
Reisman has a brief affair with a married woman whose husband is
fighting overseas. Other sources say Wayne turned the film down because
he did not want to be making a movie in the UK when his third wife Pilar
was due to give birth in February 1966.
Lee Marvin's chronic alcoholism was a problem during filming. Charles
Bronson was so angry with him for constantly turning up dead drunk that
he threatened to punch the star.
Lee Marvin had worked with Robert Aldrich before, on ATTACK (1956). He
found the director "a tremendous man to work with. You knew when you
went to work with him you were both going for the same object - a good
final print." Now that sounds promising, doesn’t it?
Production on the film ran quite long, from April to October 1966. In
fact for so long that Jim Brown, a fullback for the Cleveland Browns and
one of the film’s stars, was in danger of missing training camp for the
up-coming 1965-1966 football season. As training camp and the NFL season
approached, the NFL threatened to fine and suspend Brown if he did not
leave filming and report to camp immediately. Not one to take threats,
Brown simply held a press conference to announce his retirement from
football. At the time of his retirement, Brown was considered to be one
of the best in the game and even today is considered to be one of the
NFL's all-time greats.
Jim Brown later recalled: "I loved my part. I was one of the Dozen, a
quiet leader and my own man, at a time when Hollywood wasn't giving
those roles to blacks . . . I've never had more fun making a movie. The
male cast was incredible. I worked with some of the strongest, craziest
guys in the business."
The film was shot in various locations in England, primarily in
Hertfordshire. The major part of it (the training sequence) was shot at
Hendon Aerodrome, about 7 miles north of central London, while the
besieged chateau was built at MGM's British studios in Borehamwood.
Construction of the faux chateau proved *too* good. The script called
for it to be blown up, but the construction was so solid that 70 tons of
explosives would have been needed to achieve the effect! Instead, a
section was rebuilt from cork and plastic.
Woody Allen would join Lee Marvin, Charles Bronson and Telly Savalas to
play poker when filming was finished for the day. He was simultaneously
filming CASINO ROYALE (1967) in London and earning "a fat salary".
Filming was so far behind schedule, that he would gladly hook up with
the cast for a few hands of poker.
THE DIRTY DOZEN was MGM's biggest moneymaker of 1967 and the first
commercially produced Hollywood film to open the Edinburgh International
Film Festival in 1967.
From the film’s cast George Kennedy, Clint Walker, Ernest Borgnine and
Jim Brown were reunited to play the voices of the soldiers some 31 years
later in Joe Dante’s SMALL SOLDIERS (1998).
|
|
Film
transport. Picture by Herbert Born
DAS DRECKIGE DUTZEND wurde zu einem der großen Kinoerfolge des Jahres
1967 und spielte allein in den USA über 45 Millionen US-Dollar ein. Er
gilt als einer der bedeutendsten Kriegsfilme, war aber auch wegen seiner
ungewöhnlichen Härte umstritten. Mitte der 1980er Jahre wurden für das
Fernsehen mehrere Fortsetzungen gedreht, in denen einige Darsteller des
Originalfilms mitwirkten.
Der Filmtitel ging als bekannte Redewendung in die Umgangssprache ein.
Beispielsweise wird die Gruppe von IBM-Ingenieuren, die um 1980 den PC
entwickelte, als „Dreckiges Dutzend“ bezeichnet. Am 1. Juni 2003 sollte
auf dem SPD-Parteitag die Agenda 2010 beschlossen werden. Die zwölf
Parteitagsdelegierten, die sich gegen die Agenda engagierten, wurden von
weniger wohlwollenden Parteifreunden ebenfalls als „dreckiges Dutzend“
bezeichnet.
Unter der Regie von Robert Aldrich stand der 1994 im Alter von 82 Jahren
verstorbene Edward Scaife an der Kamera. Der war im Jahr zuvor
Chefkameramann bei KHARTOUM, der im legendären Ultra Panavision Format
aufgenommen wurde. DAS DRECKIGE DUTZEND hingegen wurde nur in
kaschiertem Breitwand auf 35mm gedreht, für die Erstaufführung im Kino
jedoch in bester Roadshow-Manier auf 70mm aufgeblasen – und das sogar
vollformatig, wodurch Bildinhalte am oberen und unteren Bildrand
verloren gingen. Nichtsdestotrotz erstaunt dieser Blow Up durch
exzellente Schärfe – so zumindest ist mir das in Erinnerung geblieben.
Wussten Sie übrigens, dass Hildegard Knef einen Kurzauftritt im
DRECKIGEN DUTZED hat? Zumindest akustisch. Sie singt das Lied „Einsam“,
komponiert von Frank De Vol, der auch für den Filmscore verantwortlich
zeichnet. Und da wir gerade bei der Musik sind: für echte
Filmmusikkenner gibt es noch zwei Schmankerl zu hören. Zum Einen der
"Happy Idiot Waltz" aus dem Film TIP ON A DEAD JOCKEY, komponiert von
Miklos Rozsa, zum Anderen „Ballroom Waltz No.1“ aus dem Film THE SWAN,
komponiert von Bronislau Kaper. Beide Stücke werden im Film von einem
deutschen Orchester im französischen Schloss gespielt.
Für einen anderen Musiker beendete DAS DRECKIGE DUTZEND sozusagen seine
schauspielerische
Karriere: Trini Lopez, der von 1963 bis 1968 nicht weniger als 16 Hits
in den Top 40 landete und der in Aldrichs Film in der Rolle des Pedro
Jiminez zu sehen ist. Als die Produktion des Films länger dauerte als
geplant, riet ihm Frank Sinatra, der ihn einst entdeckte und bei seinem
Label Reprise Records unter Vertrag nahm, die Rolle hinzuwerfen, um
seine momentane Popularität als Sänger nicht zu verlieren. Was Lopez
dann auch tat. Eigentlich war im Drehbuch vorgesehen, dass Jiminez einer
der Helden ist und derjenige, der das gesamte Dynamit entzünden würde,
um das Schloss in die Luft zu jagen. Durch Lopez abrupten Abgang jedoch
wurde die Rolle kurzerhand so umgeschrieben, dass Jiminez während des
Fallschirmsprungs getötet wird. Ja, so löst man in Hollywood Probleme.
Und damit wünsche ich uns nun packende Unterhaltung mit dem DRECKIGEN
DUTZEND in 70mm und mit 6-Kanal Stereo Magnetton.
|
|
"KONG: SKULL ISLAND", 23 September
2017
| |
KONG!
Picture by Herbert Born
Laut Regisseur Jordan Vogt-Roberts verlegte der
erste Entwurf des Drehbuchs für KONG: SKULL ISLAND die Handlung des
Films ins Jahr 1917 und war ein komplett anderer Film. Obgleich er das
Skript mochte, hatte er kein Interesse daran, es zu verfilmen. Als man
ihn fragte, welche Art von Monsterfilm ihm denn vorschwebe, schlug er
vor, die Handlung nach Vietnam zu verlegen, als eine Art APOCALYPSE NOW
mit Monstern, da es noch nie einen Monsterfilm gab, der in jener Zeit
spielte, also den beginnenden 1970er Jahren. Zu seiner großen
Überraschung gefiel dem Studio diese Idee und man ließ das Drehbuch
entsprechend umschreiben. Joseph Conrads Novelle „Heart of Darkness“
diente Francis Ford Coppola seinerzeit als Inspirationsquelle für
APOCALYPSE NOW und so ließen die Drehbuchautoren Referenzen dazu in ihr
Skript einfließen. So trägt der von John C. Reilly gespielte Charakter
denselben Namen wie die Hauptfigur in Joseph Conrads Novelle, nämlich
Marlow. Und Tom Hiddlestons Rollenname lautet nicht umsonst „Conrad“.
Bei derlei Querverbindungen wundert es wenig, dass das Poster für die
IMAX-Version von KONG: SKULL ISLAND eine Hommage an das Poster-Artwork
von APOCALYPSE NOW darstellt. Als Vorbereitung für die Dreharbeiten
zeigte Jordan Vogt-Roberts zudem seinen Darstellern unter anderem den
Dokumentarfilm HEART OF DARKNESS, der die dramatische
Entstehungsgeschichte von APOCALYPSE NOW rekapituliert.
Aber auch andere Filme standen Pate für Jordan Vogt-Roberts zweite
Regiearbeit. So nennt der Regisseur Hayao Miyazakis Animationsfilm
PRINZESSIN MONONOKE als Inspirationsquelle für das Design der Monster.
Auch gibt Vogt-Roberts zu, dass er stark beeinflusst wurde durch die
Videospiele seiner Kindheit. So gibt es im Film viele Einstellungen, die
an sogenannte Ego-Shooter Games erinnern.
Noch ein kleiner Tipp für die ganz Eiligen: stürmen Sie nicht zu früh
aus dem Kinosaal, denn es gibt nach dem Abspann noch eine Bonusszene,
die den gesamten Film in das sogenannte „MonsterVerse“ einordnet, einer
ganzen Serie von Monsterfilmen, die in Zusammenarbeit von Warner
Brothers, Legendary Entertainment und Toho in den kommenden Jahren
realisiert werden und 2014 mit der Neuauflage von GODZILLA ihren Anfang
nahm.
|
|
The production of KONG: SKULL ISLAND spanned three continents - with
locations in Australia, Hawaii and Vietnam - to capture footage that
would later be seamlessly fused together to create a never-before-seen
world. The first major feature film to shoot extensively in Vietnam, it
entailed a complex logistical operation to open up the pristine
environments in northern Vietnam for filming and to safeguard the
ecology before, during and after principal photography.
The filmmakers locked onto the year 1973 as a central component of their
interpretation of the Kong myth. It was a time when the world seemed to
be spinning out of control, due in no small part to the Vietnam War,
which was finally drawing to a close, as well as other economic, social
and political upheavals that rocked the decade. At the same time, it was
a period that director Jordan Vogt-Roberts says was „aesthetically
awesome, with an infinite amount of beauty in its details.“
Helping to capture that aesthetic were specially designed anamorphic
camera lenses - the only ones of their kind - which Vogt-Roberts and
Director of Photography Larry Fong created in collaboration with
Panavision. „The lenses have a kind of vintage feel to them, which
worked well for us in capturing and pushing the ‘70s look we were going
for,“ says Fong. „Panavision told us these were the finest anamorphics
they’ve ever made.“ To further set the visuals apart from other films,
Fong and Vogt-Roberts made an early choice to feature unexpected colors
in a vivid way, giving the film the feel of a Vietnam War fever dream.
Sound design was an important element in bringing Kong to life. Long
before production commenced, the filmmakers experimented with different
techniques to create Kong’s chilling, heartrending roar, as well as a
whole universe of sounds that would give the action a visceral,
theatre-shaking feel. Kong’s thunderous vocalizations were overseen by
supervising sound editor / sound designer Al Nelson, who credits
director Jordan Vogt-Roberts with providing important context for Kong’s
character beats. „Jordan’s ideas were more complex and richer than just
making Kong sound bigger and louder than previous versions,“ Nelson
asserts. „He wanted Kong to be god-like - to be the absolute ruler of
Skull Island. So instead of Kong being an angry, gnarly, gnashing,
screaming creature, he is instead this majestic being in charge of this
magical world. That kind of guidance really helped.“
Nelson’s first stops in finding Kong’s voice were at the National
Zoological Park in Washington, D.C., and Disney’s Animal Kingdom in
Orlando, Florida, where he recorded our world’s kings of the jungle:
lions. „The reason I recorded and used lions was that Kong was the first
movie monster that was ‘sound designed,’“ Nelson explains. „That was by
Murray Spivak for the 1933 film. He used a lion roar and a reverse tiger
roar - supposedly recorded at the L.A. Zoo. I wanted to use the lion as
a starting point because of this sound tradition.“ In addition, Nelson
used gorilla and monkey sounds, which he mixed and matched to create
additional sonic layers for Kong. Of course, there’s nothing in nature
matching Kong’s island-shaking decibel levels. To fully capture it, the
sound team rigged a special playback system at their home base at
Skywalker Sound in Northern California. „We set up some speaker systems
and did what we call ‘worldizing,’ where we played Kong’s bellows and
roars through a 5.1-channel system to achieve a natural reverberation
and echo, so we could lay them in a more environmental way,“ Nelson
relates.
|
|
Complementing the film’s sound design is a lush symphonic score composed
by Henry Jackman. „The great thing about a monster movie is that it
opens the door to use the symphony orchestra in its most sumptuous way,“
he says. Jackman highlights Kong’s emotional connection with some of the
characters by giving specific moments in the score what he says is „a
bit of humanity and sensitivity.“ Additionally, he cites the Wanderer
scenes as being among his favorites. „John C. Reilly as Marlow is our
guide through the shrine, so I composed what I call an ‘Americana
element’ - a patriotic theme connecting to Marlow and his background as
a WWII fighter pilot.“
In a nod to the period setting, Jackman infused the score with the bold,
classic tones of ‘70s psychedelic guitars. These also facilitated
seamless transitions to „needle drops“ of some of the decade’s most
memorable anthems. „I wanted to use songs from the Vietnam era and a
myriad of hits from the ‘70s,“ says Vogt-Roberts. „This provides a
striking dichotomy, sets the tone and gives us great moments of fun.“
KONG: SKULL ISLAND was filmed digitally and released by Warner Brothers
in different formats: digital 2D, digital 3D and digital IMAX 3D. In
addition Warner launched the film in North America with a limited number
of 70mm prints, one of which you are going to see tonight. It features a
5.1 Datasat digital soundtrack derived from the film’s Dolby Atmos mix.
Have fun!
|
|
"The Sand Pebbles", 23 September 2017
| |
When the late Richard McKenna's first and
only novel, "The Sand Pebbles," was published in 1962 critics praised
its "thundering action" and "flesh and blood characters." They also took
special note of the newness of the subject - adventure aboard a Yangtze
River gunboat, the USS San Pablo, at the very moment of China's bloody
awakening to its new destiny.
Academy Award winning producer-director Robert Wise selected this
relentless story to follow his THE SOUND OF MUSIC, WEST SIDE STORY and
such compelling films as EXECUTIVE SUITE, SOMEBODY UP THERE LIKES ME and
I WANT TO LIVE. He has been quoted as saying that THE SAND PEBBLES was
the most difficult picture he had ever worked on.
Principal filming began November 22, 1965 and completed in May 1966.
Wise led a Hollywood cast and crew numbering more than one hundred to
Keelung, Tam Sui and Taipei on the island of Taiwan, for initial
photography. It was the first major American motion picture ever to be
made on Taiwan. Cast and crew received more than 900 inoculations prior
to receiving health clearances for entry into Taiwan. An additional
location in Hong Kong followed with two months of production at the 20th
Century-Fox studio in Beverly Hills, California. In August 1966,
additional scenes were shot aboard the USS Texas near Houston. Due to
many unforeseen problems, the film ran $3 million dollars over budget.
In spite of this, director Robert Wise delivered the final movie
(scheduled for a Christmas release) on time. The film went on to gross
$27 million.
The film company endured an earthquake, several storms and a hotel fire.
In addition they were "interested and disturbed bystanders" during a 3
day riot. The crew worked under close scrutiny and security because of
the military conflict between Formosa (Taiwan) and Mainland China.
Technically, Taiwan was at war! Therefore, the cast and crew of "The
Sand Pebbles" were under military jurisdiction much of the time. Several
locations were in military areas. It went a bit beyond technicality,
too. Red Chinese jet overflights were weekly occurrences and, every two
days, the off-shore islands of Matsu and Quemoy were bombarded.
Producer-director Wise was at sea on the gunboat San Pablo when word was
radioed that he'd won "best direction" for THE SOUND OF MUSIC at the
1966 Academy Awards. The event was celebrated Chinese style with
fire-crackers and a dragon dance.
Twentieth Century Fox began editing the 195 minute Roadshow version of
THE SAND PEBBLES soon after its December 20, 1966 premiere at the Rivoli
and eventually pared the film down to what is now referred to as the
"theatrical" 182 minute version. This was accomplished without any input
or consent from Robert Wise. On June 5, 2007 Fox finally released the
70mm Roadshow version of the film on DVD, however, after 40 years of
neglect the Roadshow print was badly faded and perhaps beyond the point
of restoration. The Blu-ray release of the film has all the eliminated
roadshow sequences in its extras. These sequences are spread throughout
the film and add texture to the story, though they do not alter it in
any significant way.
In addition, there was also a 200 minute audience test version of the
film that was previewed in Los Angeles, Minneapolis and Dallas prior to
the movie's official premiere in New York City. A few copies of this
longer version were distributed to roadshow venues in cities like
Detroit and San Francisco. Surprisingly, a fan has reported that this
extended 200 minute version was shown on a New York City television
station in the 1970's.
| |
KANONENBOOT AM YANGTSE-KIANG war ein Projekt, das Produzent und
Regisseur Robert Wise ganze vier Jahre lang beschäftigte. Die erste
Berührung mit dem Projekt hatte Wise 1962 in London. Zu jener Zeit
arbeitete er für die Mirisch Company und erhielt einen Prüfdruck von
Richard McKennas Roman. Mirisch entschied sich gegen das Projekt,
überließ Wise jedoch die Filmrechte. Wise kämpfte jahrelang dafür, das
Projekt finanziert zu bekommen. Schließlich fand er in Darryl F. Zanuck
und der Twentieth Century Fox einen potenziellen Partner für sein lang
ersehntes Projekt. Allerdings musste Wise bald erkennen, dass es
aufgrund der intensiven Suche nach geeigneten Drehorten sowie anderen
Produktionsvorbereitungen über ein Jahr dauern würde, bevor man mit den
Dreharbeiten beginnen konnte. Twentieth Century Fox bestand deshlab
darauf, dass Wise in der Zwischenzeit ein anderes Projekt für das Studio
realisieren sollte, von dem gerade erst der ursprüngliche Regisseur
William Wyler abgesprungen war: THE SOUND OF MUSIC. Der Rest ist
Geschichte. THE SOUND OF MUSIC entwickelte sich zu einem der populärsten
und meist beachtetsten Filme der 1960er Jahre und bescherte Wise seinen
zweiten Regie-Oscar.
Für die Hauptrolle des Jake Holman wollte man ursprünglich Paul Newman
haben. Der jedoch lehnte ab. Pat Boone brannte darauf, die Rolle zu
bekommen. Doch er wurde abgelehnt. Boone meinte später einmal, dass
Robert Wise einen richtigen Schauspieler für die Rolle haben wollte und
keinen ehemaligen Sänger. So fiel die Rolle an den damals 36jährigen
Steve McQueen, der damit sofort seine erste und einzige Oscar-Nominierung
als „Bester Schauspieler“ einheimste. Es wird erzählt, dass McQueen dem
Drehbuchautor Robert Anderson das Leben so schwer machte, dass Anderson
das Projekt verließ, als McQueen gecastet wurde. Jahre zuvor bemühte
sich McQueen vergeblich um eine Rolle in einem Theaterstück von
Anderson, was er ihm nie verziehen hatte.
McQueens Co-Star Richard Attenborough arbeitete 1966 bereits an den
Vorbereitungen für sein Biopic über Gandhi und bot die Rolle der
amerikanischen Fotografin Margaret Bourke-White seiner damals 19jährigen
Schauspielkollegin Candice Bergen an. Doch das Projekt erlitt viele
Rückschläge und konnte erst 1982 realisiert werden. Und Attenborough
hielt Wort: Candice Bergen wurde tatsächlich als Margaret Bourke-White
besetzt. Die Rolle der Shirley Eckert, die Bergen in KANONENBOOT AM
YANGTSE-KIANG spielt, wurde ursprünglich Julie Christie angeboten, die
jedoch ablehnte.
Noch eine andere Schauspielerin sei hier erwähnt: Emmanuelle Arsan, die
im Film in der Rolle der Maily zu sehen ist und in den Credits den Namen
Marayat Andriane trägt, ist tatsächlich die Autorin des Skandalromans
„Emmanuelle“, dessen Verfilmung im Jahre 1974 zu einem sensationellen
Erfog wurde und zahlreiche Fortsetzungen nach sich zog.
Es wird übrigens erzählt, dass Robert Wise, der 2005 im Alter von 91
Jahren starb, so stolz auf seinen Film KANONENBOOT AM YANGTSE-KIANG war,
dass er jedes Jahr eine Party mit den jeweils noch lebenden Darstellern
feierte.
Eigentlich sollte Alex North die Musik zum KANONENBOOT komponieren. Als
er jedoch erkrankte und seinen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte,
machte Twentieth Century Fox von ihrem Recht Gebrauch, den bei ihr unter
Vetrag stehenden Jerry Goldsmith von seinem Engangement bei MGMs GRAND
PRIX abzuziehen und ihn für Robert Wises Film zu verpflichten, der ihm
nach FREUD und TRÄUMENDE LIPPEN schließlich seine dritte Oscar-Nominierung
bescherte.
Als Chefkameramann fungierte der renommierte Joe MacDonald, der bereits
Klassiker wie TARAS BULBA, WARLOCK, KÖNIGE DER SONNE oder WIE ANGELT MAN
SICH EINEN MILLIONÄR im Scope-Format fotografierte sowie MACKENNAS GOLD,
sein erster und gleichzeitig letzter Film im 65mm-Format. MacDonald
starb im Mai 1968, ein Jahr vor der Premiere von MACKENNAS GOLD.
Mit KANONENBOOT AM YANGTSE-KIANG wechselte Twentieth Century Fox
offiziell vom eigenen CinemaScope-Prozess zu Panavision. Der Film wurde
mit anamorphotischen Panavision-Optiken auf 35mm Negativfilm aufgenommen
und anschließend auf 70mm aufgeblasen. Wir zeigen den Film in einer
deutschen Erstaufführungskopie mit alterungsbedingtem Farbschwund, dafür
aber mit 6-Kanal Stereo Magnetton.
|
|
"FANTASTIC
BEASTS AND WHERE TO FIND THEM!", 24
September 2017
| |
Just when you thought that we are done
with Harry Potter....comes FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM! A
new series of films that are linked very much to the Harry Potter
universe. And composer James Newton Howard makes it clear from the very
beginning by using John Williams‘ famous „Hedwig's Theme“ from the HARRY
POTTER movies.
„Fantastic Beasts and Where to Find Them“ is mentioned several times as
a school textbook in the Harry Potter book series, although Newt
Scamander himself, the main character in this new movie, does not appear
in any of the books. Newt Scamander is an eccentric, introverted British
wizard, magizoologist and an employee at the Ministry of Magic.
Scamander is the future author of the Hogwarts School of Witchcraft and
Wizardry standard textbook. In 2001 J.K. Rowling, who wrote all of the
HARRY POTTER novels, published an edition of the "textbook" to be sold
to raise money for the British charity Comic Relief. The book is a
directory of magical creatures written with an introduction by its
author Newt Scamander; it does not contain a storyline narrative.
First announced in September 2013, the movie marks Rowling's debut as a
screenwriter. The film sees the return of producer David Heyman, as well
as writer Steve Kloves, both veterans of the POTTER film franchise.
After Alfonso Cuarón declined involvement, Warner Bros. announced that
David Yates would direct at least the first instalment of a planned
trilogy. Meanwhile, as of October 2016, it has been confirmed to be even
a five part movie franchise.
The film held its world premiere at Alice Tully Hall in New York City on
November 10, 2016 and was released worldwide on November 18, 2016,
including digital 2D, 3D and the new IMAX 4K Laser system. The film was
released in a total of 1,028 IMAX screens worldwide (388 screens in the
United States and Canada, 347 screens in China, 26 screens in Japan and
267 screens in other countries). This marked the second time – after
DOCTOR STRANGE – that a film secured a release in over 1,000 IMAX
screens worldwide. Warner also commissioned a limited number of standard
5-perf 70mm prints made from the film’s 4K Digital Intermediate, making
it the first of four films by Warner being released in that format
within a year. Funny enough FANTASTIC BEASTS was the first film within
the HARRY POTTER movie universe to be filmed digitally. None of the
POTTER films ever got the 5-perf 70mm treatment, while some of them got
released at least in 15-perf IMAX 70mm. Our screening FANTASTIC BEASTS
marks the first time the movie is shown in 70mm in Germany.
| |
Im Sommer 1997 erschien das Buch „Harry Potter und der Stein der Weisen“
der damals unbekannten Autorin J.K. Rowling. Mit den Worten „Du bist ein
Zauberer, Harry“ entführte es uns in das magische Reich, das bald als
die Welt der Zauberer bekannt wurde. Danach war unsere eigene Welt nicht
mehr dieselbe. Sieben Bestseller und acht Blockbuster-Filme trugen dazu
bei, Millionen Menschen aus aller Welt in ihren Bann zu ziehen – sie
begeistern sich für die Geschichten über Harry Potter und seine Freunde,
wuchsen mit ihnen auf. Wir alle erlebten spannende, magische Abenteuer.
Beliebte Figuren wie Harry, Hermine, Dumbledore und sogar Er, dessen
Name nicht genannt werden darf, entwickelten sich sofort zu modernen
Ikonen, und Begriffe wie Muggel, Quidditch und Hogwarts sind heute
Bestandteil unseres kulturellen Vokabulars. Inzwischen sind fast zwei
Jahrzehnte seit dem Erscheinen von J.K. Rowlings erstem
geschichtsträchtigen Buch vergangen. Jetzt können die Zuschauer in die
Welt der Zauberer zurückkehren, um in PHANTASTISCHE TIERWESEN UND WO SIE
ZU FINDEN SIND eine neue magische Ära zu erleben. Obwohl „Phantastische
Tierwesen und wo sie zu finden sind“ zu anderer Zeit in einer ganz
anderen Umgebung spielt, ist die enge Beziehung zu Harry Potter doch
unübersehbar, denn „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“
war eines von Harrys Lehrbüchern auf der Hogwarts-Schule für Hexerei und
Zauberei. J.K. Rowling gab mit dem neuen Film ihr Debüt als
Drehbuchautorin und war auch als Produzentin beteiligt – sie erinnert
sich, wie sie das Lehrbuch ursprünglich als karitatives Projekt
entwickelte: „Als ich das Buch schrieb, faszinierte mich der darin
genannte Autor Newt Scamander, und bald entwickelte er in meiner
Vorstellungskraft ein sehr aktives Eigenleben. Als das Studio mir dann
eine Verfilmung vorschlug, war ich von der Idee begeistert, weil ich die
Vorgeschichte bereits im Kopf hatte – die Option bezog sich also ganz
zufällig auf das Projekt, das mich am meisten interessierte. Mir war
natürlich klar: Realisieren ließ sich das nur mit mir selbst als Autorin,
weil nur ich genug über Newt wusste und das Skript niemandem sonst
anvertrauen konnte.“
Zeit der Handlung ist 1926. Im Mittelpunkt der Filmstory steht der
selbst ernannte Magizoologe, der zu diesem Zeitpunkt jenes Lehrbuch noch
nicht geschrieben hat, das später als Pflichtlektüre an seiner alten
Schule Hogwarts dienen wird. Newt beendet gerade eine Reise, die ihn auf
der Suche nach magischen Geschöpfen in die entferntesten Länder geführt
hat, und kommt in New York an, wo die Flucht seiner kostbaren Tierwesen
eine Kettenreaktion auslöst und jene Gemeinschaft der Zauberer
aufzudecken droht, die getarnt ein möglichst unauffälliges Leben führt.
In der Geschichte gibt es weitere, wenn auch versteckte Anspielungen auf
J.K. Rowlings bisherige Werke zu entdecken. Produzent David Heyman, der
auch alle acht „Harry Potter“-Filme produziert hat, bestätigt, dass
innerhalb des magischen Spaßes Konzepte entdeckt werden können, die sich
zum Markenzeichen der Autorin entwickelt haben: „Viele implizite Motive
der „Harry Potter“-Bücher lassen sich auch hier nachweisen: die Tugend
der Toleranz im Gegensatz zu den Gefahren von Intoleranz und
Unterdrückung; sich selbst treu bleiben; Außenseiter, die eine
Gemeinschaft bilden und Freunde werden … Diese Ideen enthalten zeitlose
Gefühle und eine universelle Bedeutung, die von Menschen in aller Welt
sofort verstanden werden. Zwar spricht der Titel von Tierwesen, aber das
Herz der Geschichte bilden die Menschen.“
In den USA wurde der Film von der MPAA wegen gewalttätiger
Action-Fantasy auf PG-13 eingestuft. Diese Altersfreigabe hatten in den
USA aus ähnlichen Gründen zuvor auch HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH,
HARRY POTTER UND DER ORDEN DES PHOENIX und beide Teile von HARRY POTTER
UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES. In Deutschland, wo der Film FSK 6 ist,
heißt es in der Freigabebegründung: „Der Film enthält einige bedrohliche
und düstere Szenen, bei denen teils auch Menschen zu Tode kommen. Diese
Szenen können auf Kinder im Grundschulalter kurzzeitig erschreckend
wirken, aber im Kontext der zahlreichen positiven und entlastenden
Szenen entfalten sie keine nachhaltig ängstigende Wirkung.“ – Ob die
wohl die 70mm-Kopie gesehen haben?
Wie dem auch sei – freuen wir uns jetzt auf ein Feuerwerk visueller
Effekte mit der Deutschlandpremiere der 70mm-Kopie von FANTASTIC BEASTS
AND WHERE TO FIND THEM, die wir dank Datasat Digitalton im englischen
Original hören werden.
|
|
"Batman", 24 September 2017
| |
70mm
label on 70mm transport can. Picture by Herbert Born
And now for our final attraction of the
13th Todd-AO 70mm film festival – Tim Burton’s BATMAN.
In order to combat negative rumors about the production of the film
which was released the year of the Batman character's 50th anniversary,
a theatrical trailer was hastily assembled to be distributed to theaters.
To test its effectiveness, Warner Bros. executives showed it at a
theater in Westwood, California to an unsuspecting audience. The
ninety-second trailer received a standing ovation. Later, it would
become a popular bootleg at comic book conventions, and theater owners
would report patrons paying full price for movie tickets just to have an
opportunity to see the trailer, and leaving before the feature began.
Shortly after completing the film, director Tim Burton said "I liked
parts of it, but the whole movie is mainly boring to me. It's okay, but
it was more of a cultural phenomenon than a great movie." As time has
distanced him from the stressful production of the film, he has become
more favorable of it. In an interview with About.com, Christopher Nolan
(director of BATMAN BEGINS (2005) and THE DARK KNIGHT (2008)) described
this film as "...a brilliant film, visionary and extraordinarily
idiosyncratic...". It was the first BATMAN movie to win an Academy Award
(for Best Art Direction-Set Decoration). It was followed by THE DARK
KNIGHT (2008) with two wins.
When discussing the central theme of BATMAN, director Tim Burton
explained, "the whole film and mythology of the character is a complete
duel of the freaks. It's a fight between two disturbed people", adding
that "The Joker is such a great character because there's a complete
freedom to him. Any character who operates on the outside of society and
is deemed a freak and an outcast then has the freedom to do what they
want... They are the darker sides of freedom. Insanity is in some scary
way the most freedom you can have, because you're not bound by the laws
of society".
Tim Burton can be seen in the film as one of The Joker's goons in the
Museum scene
Michael Keaton, who called himself a "logic freak", was concerned that
Batman's secret identity would in reality be fairly easy to uncover, and
discussed ideas with Tim Burton to better disguise the character,
including the use of contact lenses. Ultimately, Keaton decided to
perform Batman's voice at a lower register than when he was portraying
Bruce Wayne. This technique became a staple of future portrayals of
Batman in film, television and video games, especially those of Kevin
Conroy and Christian Bale.
Willem Dafoe was the front runner for the role of the Joker. Screenplay
writer Sam Hamm recalls "We thought, 'Well, Willem Dafoe looks just like
The Joker.'" The role then was offered to Jack Nicholson who does not
look very much like the character's image. When Nicholson hesitated,
Robin Williams was offered the role of The Joker. He had even accepted
the role, when producers approached Nicholson again and told him
Williams would take the part if he didn't. Nicholson took the role and
Williams was released. Williams resented being used as bait, and not
only refused to play The Riddler in BATMAN FOREVER (1995) but also
refused to be involved in any Warner Bros. productions until the studio
apologized.
Before signing his contract, Jack Nicholson demanded approval over the
makeup designer and his designs. The designer of the Joker makeup turned
out to be Nick Dudman. He sculpted six Joker designs, two of which were
chosen by him and Tim Burton and sent to Nicholson. After approving to
one design, Nicholson signed the contract.
It took two hours for the makeup team to change Jack Nicholson into the
Joker. 355 silicone adhesives had to be used due to Nicholson's allergy
against spirit gum. Prosthetic makeup designer Nick Dudman used
acrylic-based makeup paint called PAX for Nicholson's chalk-white face.
It was tricky finding the right shade of white in contrast to the dark
sets and Batman's black suit since a pure white would blur out
Nicholson's face.
Tim Burton hired Danny Elfman to compose the music score. Initially,
producer Jon Peters was skeptical of hiring Elfman, but was later
convinced when he heard the opening number.
George Michael and Michael Jackson were originally both considered for
contributions to the film's soundtrack, in addition to Prince, with the
latter being considered for the film's love theme whilst Prince wrote
songs for the Joker. Jackson turned the opportunity down due to his
concert commitments.
Tim Burton, by the way, disliked the Prince songs which were Jon Peters'
idea.
Did you know that the surgical tools used to "reconstruct" the Joker's
face in the film are the same props as the dental tools used by Steve
Martin on Bill Murray in LITTLE SHOP OF HORRORS (1986), which we had in
last year’s program?
For its first video release, the film was graded slightly lighter as
cinema audiences had complained that it was filmed so darkly that they
could hardly see what was going on. Maybe they never watched it in a
proper 70mm presentation? We’ll see.
| |
Eine erste Kinofassung des Bob-Kane-Comics mit Bill Murray in der
Hauptrolle scheiterte 1985 an ständigen personellen Veränderungen. Im
selben Jahr schaffte Regisseur Tim Burton seinen Durchbruch mit PEE-WEES
IRRE ABENTEUER und begann das vorhandene BATMAN-Drehbuch umzuarbeiten.
Burtons Version wurde trotz der Begeisterung von Warner Bros. erst
grünes Licht erteilt, nachdem dessen zweiter Film BEETLEJUICE im Sommer
1988 über 150 Millionen Dollar an der Kinokasse eingespielt hatte.
Unter Leitung des Produzententeams Guber/Peters begannen nach
dreijähriger Vorproduktion, die den Oscar-prämierten Bau von Gotham City
und fünf verschiedene Drehbuchfassungen einschloss, im Oktober 1988 die
Dreharbeiten in England. Nach zwölf Wochen war der Dreh abgeschlossen
und es folgte eine fünfmonatige Postproduktionsphase, die die Kosten des
Films auf 35 Mio. Dollar anhob.
Die Besetzung der Hauptrollen war ein Thema der Klatschpresse: Jack
Nicholson zögerte bis zur letzten Sekunde, ehe er die Rolle des Joker
akzeptierte. Tim Curry und Robin Williams waren ebenfalls für diese
Rolle im Gespräch. Nach dem Rücktritt von Pierce Brosnan und Mel Gibson
konnte Burton seinen favorisierten BEETLEJUICE-Darsteller Michael Keaton
als Batman durchsetzen. Die weibliche Hauptrolle wurde zunächst mit Sean
Young besetzt, die sich allerdings bei den Vorbereitungen zum Film bei
einem Reitunfall so sehr verletzte, dass sie kurzfristig von Kim
Basinger ersetzt werden musste. Als weiterer Verlierer kann STAR WARS
Held Billy Dee Williams bezeichnet werden: Ein Exklusivvertrag mit
Warner Bros. sicherte ihm zu, dass seine kleine Rolle als Harvey Dent im
Folgefilm BATMANS RÜCKKEHR zum wichtigen Bösewicht anwachsen und in
BATMAN FOREVER schließlich zum Batman-Widersacher Two-Face mutieren
sollte. Doch Williams’ schwindende Popularität brachte das Filmstudio
dazu, ihn aus diesem Vertrag zu lösen und die Rollen mit Christopher
Walken (in BATMANS RÜCKKEHR) und Tommy Lee Jones (in BATMAN FOREVER) zu
besetzen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Begegnung mit Tim Burtons
BATMAN, zumal diese für mich damals neue Maßstäbe für meine Kinobesuche
setzte: es war das allererste Mal, dass ich vom Londoner Flughafen
Heathtrow mit meinem gesamten Gepäck direkt zum Kino fuhr. Grund dafür
war, dass an jenem Freitagmorgen im ABC Fulham Road ein Testlauf der
70mm-Kopie von BATMAN stattfand, zu dem ich von Dolby eingeladen war.
Dort hatte man eigens für diesen Film auf 70mm-Projektion mit einer
CP200 aufgerüstet. Den regulären Kinostart in London hatte der Film erst
am darauffolgenden Donnerstag. Und Karten dafür zu bekommen war ein Ding
der Unmöglichkeit, wie mir eine Stippvisite zum Warner West End am
nächsten Tag zeigte: dort waren sämtliche Vorstellungen der ersten
Spielwoche bereits restlos ausverkauft. So war ich sehr dankbar für
diese Vorabsichtung in der Fulham Road, die mich in qualitativer
Hinsicht immens beeindruckte: ein helles, großes Bild, gestochen scharf
und ein fulminanter 6-Kanal Dolby Stereo Magnetton! Never expect less.
|
|
|
|
|
|
Go: back
- top - back issues
- news index
Updated
22-01-25 |
|
|