| |
Udo Heimansberg: 70mm Film Introductions
Schauburg's 15th Todd-AO 70mm festival,
Karlsruhe, Germany
|
Read more
at
in70mm.com
The 70mm Newsletter
|
Feature
film text by: Udo Heimansberg, Düsseldorf, Germany |
Date:
06.10.2019 |
Airport
| |
USA 1970, 137 Min., Farbe von Technicolor, 70mm Todd-AO*.
Produktion Ross Hunter, Regie George Seaton, Kamera Ernest Laszlo, Musik
Alfred Newman.
Mit Burt Lancaster, Dean Martin, George Kennedy, Jean Seberg, Jacqueline
Bisset u.a.
Airport ist ein Katastrophenfilm aus dem Jahr 1970 nach der
gleichnamigen Romanvorlage von Arthur Hailey. Filmstart in den
bundesdeutschen Kinos war am 25. März 1970.
Katastrophenfilme sind so alt wie das Kino selbst. DIE LETZTEN TAGE VON
POMPEJI, SAN FRANCISCO, diverse TITANIC-Filme…Erdbeben, Vulkanausbrüche,
Flugzeugabstürze! Und immer läuft seit Jahrzehnten alles nach dem
gleichen Schema ab: zunächst herzergreifend und/oder faszinierend,
packend - jede Menge privater Probleme in Seifenopernmanier und dann die
große Katastrophe. Und wir Zuschauer strömen in Scharen in die
Filmtheater und genießen diese Weltuntergänge vom bequemen Kinosessel
aus, gerne versüßt mit Kalorienbomben.
Für ein Jahrzehnt der modern – neuzeitlichen Katastrophen im Kino gab´s
den Startschuss 1970. George Seatons AIRPORT zog nicht nur eine Armee
von flammenden Filminfernos nach sich, sondern auch eine Airport-Flughafen-Serie.
GIGANTEN AM HIMMEL (1975), VERSCHOLLEN IM BERMUDA-DREIECK (1977), DAS
CONCORDE-INFERNO (1979). „Ben-Hur“-Charlton Heston war gleich dreimal
dabei (ENDSTATION HÖLLE, GIGANTEN AM HIMMEL, ERDBEBEN) und startete
einen erneuten Popularitätsschub, diesmal ohne Pferde im Rennen. Dazu
kamen noch drei Fast-Katastrophenfilme ZWEI MINUTEN WARNUNG, U-BOOT IN
NOT und DIE SCHLACHT UM MIDWAY (auch die ohne Wagenrennen!). Sein
Kommentar: „Dank der Gage von ERDBEBEN konnte ich in London ein Jahr
lang Theater spielen!“
Natürlich war die Story von AIRPORT auch nicht neu. Ein Fernsehfilm von
Theo Mezger „FLUG IN GEFAHR“ mit Hanns Lothar aus dem Jahre 1964
basierte bereits auf einem Roman von Arthur Hailey und einer der
Klassiker des Flugzeug-in-Not-Genres kam 1954 in die Kinos: ES WIRD
IMMER WIEDER TAG mit John Wayne als heldenhaftem Piloten. Die Plot-Beschreibung
liest sich wie eine Schablone für alle Filme dieser Art: „Ein
Verkehrsflugzeug vom Typ Douglas DC-4 der (fiktiven) Fluggesellschaft
Trans Orient Pacific (TOPAC) startet zu einem normalen Linienflug von
Honolulu nach San Francisco. An Bord befinden sich die verschiedensten
Passagiere mit ihren (den Zuschauern zuvor genüsslich dargebotenen)
unterschiedlichen Ansichten und Problemen.“ Und in den
Katastrophenfilmen der 70er Jahre ist dies die Gelegenheit, bekannte
Gesichter einzusetzen, auch solche, die in der Filmbranche schon längst
vergessen waren (Fred Astaire, Olivia DeHavilland, Gloria Swanson usw.).
Nichts desto trotz ist AIRPORT äußerst unterhaltsam und sogar spannend,
besonders wenn man ihn in Todd-AO und 6-Kanal-Magnetton erleben darf.
Auch die Special-Effects und Flugzeug-Miniaturen, damals sensationell,
wirken heute noch erstaunlich perfekt. Besonderen Genuss werden die
Zuschauer haben, die die Persiflage DIE UNGLAUBLICHE REISE IN EINEM
VERRÜCKTEN FLUGZEUG- AIRPLANE! von Zucker/Abrahams kennen. Und mal Hand
aufs Herz: Würden Sie sich in ein Flugzeug setzen, wenn Sie wüssten,
dass Dean Martin der Pilot ist? Mit Burt Lancaster als Flughafenchef bin
ich sowohl zufrieden als auch beruhigt, und George Kennedy als Joe
Patroni (der im Übrigen für die Prise Sexismus sorgt) ist der
zuverlässige Zupacker, der sich in allen AIRPORT-Filme
testosteronversprühend bewährt.
AIRPORT war für 10 Oscars nominiert. Nur Helen Hayes wurde ausgezeichnet
- für die „Beste Nebendarstellerin“. Für sowohl den Oscar als auch den
Golden Globe wurde Alfred Newman nominiert. Der Veteran der
amerikanischen Filmmusik gewann neunmal die begehrte Statuette und war
45mal nominiert. Seine bekannteste Komposition dürfte die Fanfare der
20th Century Fox sein. Seine Brüder Lionel und Emil waren ebenfalls
erfolgreiche Filmkomponisten. Alfreds Söhne Thomas und David Newman sind
selbst zu sehr gefragten Filmmusikkomponisten und Oscarpreisträgern
aufgestiegen. Sein Neffe Randy Newman betätigt sich seit Jahrzehnten
gleichermaßen als Sänger/Songwriter und als Komponist für Film- und
Fernsehproduktionen.
AIRPORT war Alfred Newmans letzte Filmarbeit. Als Kettenraucher litt er
seit Jahren an Lungenkrebs und komponierte seine letzte Musik im
Endstadium der Krankheit. Sein Freund und Kollege Ken Darby half bei der
Einspielung und Jack Hayes und Leo Shuken orchestrierten seine
Komposition. Alfred Newman starb am 17. Februar 1970 im Alter von 69
Jahren. Seine persönliche Lieblingsarbeit war die Filmmusik zum
Cinerama-Epos DAS WAR DER WILDE WESTEN.
Und nun: Starten wir mit der dynamischen Titelmusik in die 70er Jahre
und erleben hautnah echtes Katastrophen(film)- Feeling! Dank sei
Todd-AO*!
*Im Titelvorspann des Films wird „Todd-AO“ als Aufnahmeverfahren
angegeben. Im Abspann dagegen lediglich „Panavision“. Das Format der Blu
Ray ist eindeutig Panavision. Die Bildqualität ist hervorragend. Wer hat
recht? Vor- oder Abspann?
|
More in 70mm reading:
Todd-AO Festival Home
• 15. Todd-AO Festival
• Wilkommen |
Welcome
•
Intro: Hannemann |
Festival Images
•
2019 Todd-AO Festival Flyer
Festival Archives
•
Festival Through the Years
•
Festival Schedule
and Archive
•
More Schauburg Cinerama
Festivals in Pictures
•
Schauburg Cinerama
•
Best of Todd-AO Festival
• Guests |
Billboards |
Posters
Internet link:
•
Schauburg.de
• Ticket reservation
Filmtheater Schauburg
Att:
Herbert Born
Marienstraße 16
76137 Karlsruhe
Germany
|
AIRPORT
USA 1970, 137 min., Color by Technicolor, 70mm Todd-AO. Production Ross Hunter,
directed by George Seaton, DOP Ernest Laszlo, Music composed by Alfred Newman,
Ken Darby associate.
With Burt Lancaster, Dean Martin, George Kennedy, Jean Seberg, Jacqueline Bisset
and others.
Airport is a catastrophe film from the year 1970 after the novel by Arthur
Hailey. Filmstart in the German cinemas was on March 25, 1970.
Disaster films are as old as the cinema itself. THE LAST DAYS OF POMPEJI, SAN
FRANCISCO, various TITANIC films ... earthquakes, volcanic eruptions, plane
crashes! And everything has always been going according to the same pattern for
decades: at first heartbreaking and / or fascinating, enthralling - lots of
private problems in soap opera fashion and then the great catastrophe. And we
spectators flock to the movie theaters and enjoy these worlds from the comfort
of a cinema chair, sweetened with popcorn.
For a decade of modern catastrophes in the cinema the starting signal was in
1970. George Seaton's AIRPORT not only created an army of towering infernos, but
also a serial of AIRPORT-followers. AIRPORT 1975, AIRPORT 1977, THE
CONCORDE-INFERNO (1979). "Ben-Hur" -Charlton Heston was the lead three times
(SKYJACKED, AIRPORT 1975, EARTHQUAKE) and started a new career. There were also
three near-disaster films TWO MINUTES WARNING, GRAY LADY DOWN and THE BATTLE OF
MIDWAY. His comment: "Thanks to EARTHQUAKE's salary I was able to play in a
London theatre on stage for a year!"
Of course, the story of AIRPORT was not a new one. A TV movie by Theo Mezger
"FLIGHT IN DANGER" with Hanns Lothar from 1964 was based on a novel by Arthur
Hailey and one of the classics of the aircraft-in-emergency genre was released
in 1954: THE HIGH AND THE MIGHTY starring John Wayne as a heroic pilot. The Plot
description reads like a template for all films of this type: "A Douglas DC-4
airliner of the (fictitious) airline Trans Orient Pacific (TOPAC) will take off
for a regular scheduled flight from Honolulu to San Francisco. On board are a
variety of passengers with their different views and problems. "
And in the disaster films of the 70s, this is the opportunity to present
familiar faces, even those that were long forgotten in the film industry ( Fred
Astaire, Olivia DeHavilland, Gloria Swanson, etc.). Nevertheless, AIRPORT is
extremely entertaining and even exciting, especially if you are allowed to
experience it in Todd AO and 6-channel magnetic sound. Even the special effects
and aircraft miniatures, sensational at their time, look surprisingly well
today. And: You will enjoy the persiflage AIRPLANE! of Zucker / Abrahams after
AIRPORT even more! And honestly: Would you board a plane, if you knew that Dean
Martin is the pilot? I am both satisfied and calmed with Burt Lancaster as
airport manager, and George Kennedy as Joe Patroni (who, by the way, provides
the pinch of sexism) is the reliable he-man who provides testosterone-flavour in
all AIRPORT films.
AIRPORT was nominated for 10 Oscars. Only Helen Hayes was honored - for the
"Best Supporting Actress". Alfred Newman was nominated for both the Oscars and
the Golden Globe. The veteran of American film music won nine times the coveted
statuette and was 45 times nominated. His most famous composition is the fanfare
of 20th Century Fox. His brothers Lionel and Emil were also successful film
composers. Alfred's sons Thomas and David Newman have themselves become
sought-after film music composers and Oscar winners. His nephew Randy Newman has
been active for decades as a singer / songwriter and as a composer for film and
television productions.
AIRPORT was Alfred Newman's last film work. As a chain smoker, he suffered from
lung cancer for years and composed his last music in the final stages of the
disease. His friend and colleague Ken Darby helped with the recording and Jack
Hayes and Leo Shuken orchestrated his composition. Alfred Newman died on 17
February 1970 at the age of 69 years. His most enjoyable memories were working
with his friend Ken Darby on the Cinerama-epic HOW THE WEST WAS WON, his worst
for another Cinerama-movie, THE GREATEST STORY EVER TOLD.
And now: Let's start with the dynamic theme music in the 70s and experience real
catastrophes (film) - Feeling! Thanks to Todd-AO *! |
|
My Fair Lady
| |
USA
1964, 170 Min., Super-Panavision 70, Farbe von Technicolor,
6-Kanal-Magnetton. Produktion Jack Warner, Regie George Cukor, Musik
Frederick Loewe, Originaltexte und Drehbuch Alan Jay Lerner, Übersetzung
Robert Gilbert, musikalische Leitung André Previn, Kamera Harry
Stradling sen.
Mit Audrey Hepburn, Rex Harrison, Wilfrid Hyde-White, Stanley Holloway,
Jeremy Brett, Gladys Cooper, Theodore Bikel u.v.a.
Dieser Artikel bricht eine Lanze für die deutsche Fassung!
MY FAIR LADY ist eine Musicalverfilmung aus dem Jahr 1964, deren
Handlung auf dem gleichnamigen Bühnenmusical von Alan Jay Lerner (Text)
und Frederick Loewe (Musik) auf der Schauspiel-Komödie (Romance in five
Acts) `Pygmalion´ von George Bernard Shaw basiert. Der Film wurde 1965
bei der Oscarverleihung achtmal ausgezeichnet: Bester Film, Beste Regie,
Beste Kamera, Beste musikalische Bearbeitung, Bestes Kostümdesign,
Bestes Szenenbild, Bester Ton, Bester Hauptdarsteller. Insgesamt war MY
FAIR LADY für zwölf Oscars nominiert. Ferner erhielt er drei Golden
Globes und zahlreiche internationale Auszeichnungen. MY FAIR LADY
gehörte zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres - und dies immerhin
auch im damals noch heftig musicalverachtenden Deutschland!
„Aufwendige Verfilmung des klassischen Musicals […] Ein intellektueller
Genuss, beispielhaft in der Geschichte des Genres: die hohe Stilisierung,
dem Musical ohnehin eigen, wird witzig, gescheit und romantisch auf die
Spitze getrieben.“– „Lexikon des internationalen Films“ (CD-ROM-Ausgabe),
Systhema, München 1997.
Am 15. März 1957 wurde im Hellinger-Theatre in New York ein Musical
uraufgeführt, das sich zu einem der erfolgreichsten Stücke des Genres
entwickeln sollte: MY FAIR LADY. Der Titel wurde einem englischen
Kinderreim entnommen: „London Bridge Has Falling Down, My Fair Lady!“.
Das Buch und die Liedertexte schrieb der 1918 in New York City geborene
Alan Jay Lerner, die Musik komponierte der 1901 in Berlin geborene
Frederick Loewe. 2.717 Vorstellungen und 6 ½ Jahre Spielzeit brachen
damals am Broadway alle Rekorde, und ein Einsatz im Londoner Drury Lane
Theatre brachte es auf sensationelle 2.281 Vorstellungen. Zur
Urbesetzung gehörten in beiden Fällen Rex Harrison und Julie Andrews
(die es leider nicht in den Film schaffte, da Jack Warner sie für viel
zu unbekannt hielt).
Am 25. Oktober 1961 fand die deutsche Erstaufführung im Berliner Theater
des Westens statt, mit Paul Hubschmidt als Higgins und Karin Hübner als
Eliza. Die spätere Synchronstimme von Rex Harrison, Friedrich
Schönfelder, spielte den Oberst Pickering. Rex Gildo, dessen Mitwirkung
die Presse genüsslich verriss spielte Freddy Eynsford-Hill. Ein
Riesenerfolg, viel Prominenz wie Willy Brandt, Ingrid Bergman, Arthur
Brauner, Senta Berger, Georg Thomalla u.a. bei den Aufführungen und ein
Programm–Muss bei den Schüler-Berlinfahrten über viele Jahre…
Es war auch ein Erfolg der kongenialen deutschen Übersetzung von Robert
Gilbert. Er selbst dazu: „MY FAIR LADY, in der alles von Bernard Shaw
herkommend, denn er hat ja das Original PYGMALION geschrieben, in
englischen Bezüglichkeiten sich ergeht. Das sind alles Anglizismen, die
Wortwitze, die Verdrehungen, die Vokalisierung - alles kommt aus dem
Englischen. Wie macht man das in der deutschen Sprache? Da saß ich zum
Beispiel…vor einer Nummer, die hieß: „The rain in spain falls mainly on
the plain“. Ich habe es dann übersetzt: „Es grünt so grün wenn Spaniens
Blüten blühen“. Wie kam ich darauf? Ich habe erst gedacht, ich bin
verrückt geworden. Aber ich hatte keinen Ausweg. Denn hätte ich es
wortgetreu übersetzt, dann würde es geheißen haben: „Der Regen in
Spanien fällt hauptsächlich in der Ebene“. Na, fangen sie damit was an
in der deutschen Sprache. Erstens war´s ein Tango, ich musste Spanisches
erwähnen, und ich musste die Möglichkeit haben, den Vokal so zu
verändern, dass Eliza, die Cockney-English spricht und die Vokale falsch
ausspricht. …ich habe den Berliner Dialekt gewählt, weil er dem Cockney-Akzent
sehr nahe ist. Und es kam dabei heraus, dass durch das verzerrte „Ü“ im
Berlinischen ein „I“ herauskommt. Sie sagt also „Es jrient so jrien,
wenn Spaniens Blieten bliehn“. Ich habe mich erst gar nicht getraut, das
den Originalautoren vorzulegen. Die sagten aber: Ja, warum nicht?“
Die „Originalautoren“, das war hauptsächlich Frederick Loewe. Gilbert
las ihm am Telefon die Texte vor. Loewe, der ja in Berlin geboren war
und auch Berlinisch sprach, war angetan aber dennoch äußerst kritisch.
Es waren unzählige teure Ferngespräche nach Übersee nötig, um dem Text
den letzten Schliff zu geben und das OK der Urheber zu bekommen.
Interessanterweise wurde Robert Gilbert lediglich im Titelvorspann der
35mm-Kopien erwähnt, während bei 70mm der Filmvorführer händisch laut
Verleihanweisung als Abschluss des Vorprogramms ein Dia mit dem Hinweis
auf den deutschen Übersetzer Robert Gilbert zeigen musste.
Robert Gilbert und Frederick Loewe kannten sich bereits seit den frühen
20er Jahren. Damals hieß Frederick noch Fritz Löwe und war ein mäßig
erfolgreicher Schlagerkomponist, der oft mit Gilbert zusammenarbeitete.
Gilbert, geboren 1899 in Berlin als David Robert Winterfeld, schrieb
auch Texte für den Komponisten Werner Richard Heymann, u.a. für DIE DREI
VON DER TANKSTELLE mit dem unverwüstlichen „Ein Freund, ein guter
Freund…“. Ebenso arbeitete er für die Comedian Harmonists (Am Sonntag
will mein Süßer mit mir segeln geh´n) und er schrieb für die Operette
„DAS WEISSE RÖSSEL“ drei Lieder, darunter „Was kann der Sigismund dafür,
dass er so schön ist“ (Text und Musik).
Außerdem verfasste er politische Couplets, wie „Die Ballade vom Nigger
Jim“ für Hanns Eisler. Zusammen mit Hanns Eisler arbeitete er unter dem
Pseudonym David Weber an Arbeiterkampfliedern („Auf den Straßen zu
singen“, „Stempellied“, „Ballade von der Krüppelgarde“, „Das Lied eines
Arbeitslosen“), die auch Ernst Busch in sein Repertoire aufnahm, sowie
an einer Oper über die Arbeitslosigkeit „150 Mark“. Zur Zeit seines
größten Erfolges übernahmen die Nazis die Macht und er musste als Jude
und den Kommunisten nahestehend in die USA emigrieren, genau wie sein
Freund Fritz Löwe. Vielleicht wäre MY FAIR LADY ohne die Nazis
irgendwann eine deutsche Operette mit einem Titel wie
„Mein Fleurop-Fräulein“ geworden…
Noch 1933 versuchte er in einem Gedicht vor der politischen Entwicklung
zu warnen. Die letzten Zeilen dieses Gedichts jener Tage sind leider
immer noch - oder schon wieder - aktuell:
„Keiner braucht mehr anzupochen, Mit der Axt durch jede Tür- Die Nation
ist aufgebrochen Wie ein Pestgeschwür!“
Wer mehr über Robert Gilbert erfahren möchte, dem sei das Buch von
Christian Walther ROBERT GILBERT EINE ZEITGESCHICHTLICHE BIOGRAFIE,
Verlag Peter Lang Edition, wärmstens empfohlen.
„Warum kann eine Frau nicht so sein wie ein Mann? Männer sind ehrlich,
gediegen und fein. Zu jeder Zeit nobel und niemals gemein. Wenn Du sie
schlägst, sie schlagen nie zurück! Oh nein! Kann eine Frau nicht ebenso
sein? Erster ist im Karpfenteich der Hecht. Wenn du selbst der Karpfen
bist, dann hast du Pech, aber: wir sind ein prächtig´ Geschlecht!“ –
Professor Henry Higgins
Die grandios ausgestattete Verfilmung von MY FAIR LADY kam 1965 in die
deutschen Kinos, zunächst ausschließlich in die Großstädte mit
70mm-Kopien und gigantischer Marketingbegleitung: „Das Schönste was die
Leinwand je geboten hat“. Die Kinobesitzer mussten hohe fünf-stellige
Vorauszahlungen riskieren, die sich dann allerdings lukrativ
amortisierten. In einigen Großstädten lief MY FAIR LADY monate-, sogar
jahrelang. Die deutsche Fassung gestalteten in stereofonischer
Klangfülle vom Feinsten: Rex Harrison: Friedrich Schönfelder (Sprache
und Gesang), Eliza Doolittle: Uta Hallant (Sprache), Monika Dahlberg (Gesang
– Audrey Hepburn wurde von Marnie Nixon stimmlich gedoubled), Alfred P.
Doolittle: Klaus W. Krause u.a. Musikalische Leitung: Heinrich
Riethmüller, Chor: RIAS Kammerchor.
Udo Heimansberg
Bild: Plakat MY FAIR LADY.
Bildunterschrift:
Das waren noch Zeiten: Die Vorführtechnik ließ Warner Brothers in den
70mm-Kinos überprüfen und die Plakatmaler bekamen genaue Anweisung zum
Anmischen des MY FAIR LADY-Rosas! 70mm-Kopien hielten sich auch daran
und wurden schon nach wenigen Jahren rosa…
|
|
MY FAIR LADY
USA 1964, 170 min., Super Panavision 70, color by Technicolor, 6-channel
magnetic sound. Production Jack Warner, Director George Cukor, Music Frederick
Loewe, Original Texts and Screenplay Alan Jay Lerner, German translation Robert
Gilbert, Musical Director André Previn, DOP Harry Stradling sen.
With Audrey Hepburn, Rex Harrison, Wilfrid Hyde-White, Stanley Holloway, Jeremy
Brett, Gladys Cooper, Theodore Bikel, and others.
A play by George Bernard Shaw made into a musical, takes place in London- but
all the players speak a Berlin dialect? Amazingly it worked. In Germany…
MY FAIR LADY is a musical adaptation from 1964, whose plot is based on a stage
musical by Alan Jay Lerner (text) and Frederick Loewe (music) and a play
(Romance in five Acts) `Pygmalion' by George Bernard Shaw. The film was awarded
eight times in 1965 at the Academy Awards: Best Film, Best Director, Best
Camera, Best Musical Editing, Best Costume Design, Best Production Design, Best
Sound, Best Actor. Overall, MY FAIR LADY was nominated for twelve Academy
Awards. It has also received three Golden Globes and numerous international
awards. MY FAIR LADY was one of the most successful films of the year - and that
at least in Germany, which at that time was still not a place for musicals (THE
SOUND OF MUSIC box office did not even cover the costs for dubbing, one
exception was WEST SIDE STORY five years ealier!)
"An elaborate film adaptation of the classic musical [...] An intellectual
pleasure, exemplary in the history of the genre: the high stylization, inherent
to the genre anyway, is driven witty, clever and romantic to the extreme." -
"Encyclopedia of international film" (CD ROM issue), Systhema, Munich 1997.
On March 15, 1957, a musical was premiered at the Hellinger Theater in New York,
which was to become one of the most successful pieces in the genre: MY FAIR
LADY. The title was taken from an English nursery rhyme: "London Bridge Has
Falling Down, My Fair Lady!". Alan Jay Lerner, who was born in New York City in
1918, wrote the book and lyrics, the music was composed by Frederick Loewe, born
in Berlin in 1901. 2,717 performances and a 6 ½ years run broke all records on
Broadway, and a stint at the London Drury Lane Theater brought it to sensational
2,281 performances. In the original cast were in both cases Rex Harrison and
Julie Andrews (which unfortunately did not make it into the movie because Jack
Warner thought she was too unknown for a wider audience. She made it into MARY
POPPINS the same year and won the Academy Award. Pity for Jack Warner… ).
On October 25, 1961, the German premiere took place in the Berlin Theater of the
West, with Paul Hubschmidt as Higgins and Karin Hübner as Eliza. The later
dubbing voice of Rex Harrison, Friedrich Schönfelder, played Colonel Pickering.
Rex Gildo, whose involvement the critics blasted, played Freddy Eynsford-Hill. A
huge success, many celebrities such as Willy Brandt, Ingrid Bergman, Arthur
Brown, Senta Berger, Georg Thomalla u.a. attended the performance and it became
a highlight at the student Berlin trips over many years ...
It was also a success of the congenial German translation by Robert Gilbert. He
himself: "MY FAIR LADY, in which everything comes from Bernard Shaw, because he
wrote the original PYGMALION, you have all the anglicisms, the jokes, the
distortions, the vocalization - everything comes from the English language. How
do you do that in the German language? For example, I sat there ... in front of
a number that said, "The rain in spain falls mainly on the plain". I translated
it then: "It greens so green when Spain's flowers are blooming" („Es grünt so
grün wenn Spaniens Blüten blüh´n“). How did I come to this? At first I thought I
was crazy. But I had no way out. For if I had translated it word for word, then
it would have said: "Der Regen in Spanien fällt hauptsächlich in den Ebenen".
Well, difficult to start something in the German language. First, it was a
tango, I had to mention Spanish, and I had to have the opportunity to change the
vowel so that Eliza, who speaks cockney English and mispronounces the vowels.
... I chose the Berlin dialect because it is very close to the Cockney accent.
And it turned out that the distorted "Ü" in the Berlinische an "I" comes out. So
she says, "Es jrient so jrien wenn Spaniens Blieten bliehn" I did not even dare
to present it to the original authors. But they said yes, why not? " (It may a
little bit puzzling for english readers, so please forgive me for that!)
The "original authors", that was mainly Frederick Loewe. Gilbert read the lyrics
to him on the phone. Loewe, who was born in Berlin (as Fritz Löwe) and also
spoke Berlin dialect, was pleased but nevertheless extremely critical. There
were countless expensive long distance calls overseas needed to give the text
the finishing touch and get the OK of the originator. Interestingly, Robert
Gilbert was mentioned only in the main titles of the 35mm copies, while at 70mm
screenings the projectionist had to show a slide with the reference to the
German translator Robert Gilbert right before the feature film was about to
beginn.
Robert Gilbert and Frederick Loewe had known each other since the early 1920's.
At that time Frederick was still called Fritz Löwe and was a moderately
successful songwriter who often worked with Gilbert. Gilbert, born 1899 in
Berlin as David Robert Winterfeld, also wrote lyrics for the composer Werner
Richard Heymann, u.a. for the THREE OF THE GAS STATION (DIE DREI VON DER
TANKSTELLE). He also worked for the Comedian Harmonists and he wrote three songs
for the operetta "THE WHITE HORSE INN", lyrics and music.
He also wrote political couplets, such as "The Ballad of Nigger Jim" for Hanns
Eisler. Together with Hanns Eisler he worked under the pseudonym David Weber on
working-class songs ("Singing on the streets", "Stempellied", "Ballad of the
crippled guard", "The song of an unemployed"), which Ernst Busch included in his
repertoire, as well as an opera about unemployment "150 Deutschmarks". At the
time of his greatest success, the Nazis took over power and, as a Jew and
Communist, he had to emigrate to the United States, just like his friend Fritz
Lowe. Perhaps without the Nazis, MY FAIR LADY would eventually be a German
operetta…
The magnificent film adaptation of MY FAIR LADY came to German cinemas in 1965,
initially exclusively to the big cities with 70mm copies and gigantic marketing
accompaniment: "The most beautiful thing the screen has ever offered". The
cinema owners had to risk high advance payments, which then paid off
lucratively. In some major cities, MY FAIR LADY ran for months, even years. Rex
Harrison: Friedrich Schönfelder (voice and vocals), Eliza Doolittle: Uta Hallant
(voice), Monika Dahlberg (vocals - Audrey Hepburn was vocally gedoubled by
Marnie Nixon), Alfred P. Doolittle: Klaus W. Krause and others. Musical
direction: Heinrich Riethmüller, choir: RIAS Kammerchor.
Those were the days: The 70mm projection equipment had Warner Brothers checked
in the cinemas and the painters resposible for those huge outdoor-advertisements
got exact instruction to mix the MY FAIR LADY pink! 70mm copies also stuck to it
and became pink after only a few years ...
|
|
Ryan's Daughter
| |
(RYAN´S
DAUGHTER) GB 1970, Metrocolor, Super-Panavision, 189 Min. Produktion
Anthony Havelock-Allan, Kamera Frederick A. Young, Drehbuch Robert Bolt,
Musik Maurice Jarre, Regie Sir David Lean.
Mit Sarah Miles, Robert Mitchum, Trevor Howard, John Mills, Leo McKern,
Barry Foster, Christopher Jones u.a.
RYANS TOCHTER ist ein Film-Melodram von Regisseur David Lean, gedreht im
Jahr 1969 auf der Dingle-Halbinsel in Irland. Der Film ist eine lose
Adaption von Gustave Flauberts „Madame Bovary“ und erzählt vor dem
Hintergrund des irischen Aufstandes von 1916 (Osteraufstand) die
Geschichte der Rosy Ryan aus dem (fiktiven) Dorf Kirrary im Südwesten
Irlands. (wikipedia)
Im gesetzten Alter erinnert man sich noch selbst an viele Kinospektakel
und Premieren: Am 17.Dezember 1970 suchten wir das Lichtburg-Filmtheater
auf der Düsseldorfer Königsallee auf. Bereits vier Wochen vorher hatten
wir im Vorverkauf Karten (Loge!) erstanden. Trevor Howard sollte zur „Westdeutschen
Erstaufführung“ von RYANS TOCHTER kommen! Als wir uns dem Kino näherten,
wurden wir stutzig- kein roter Teppich, keine Scheinwerfer, keine Presse-
und auch keine Zuschauer. Gähnende Leere. Ein frustrierter Kinobesitzer
begrüßte uns. Kein Trevor Howard. Es waren im Vorverkauf nur zwei Karten
verkauft worden. Unsere… Das Kino hatte über 900 Plätze und bei
Filmbeginn waren wir dann ganze 25 Zuschauer.
Trotz dieser Enttäuschung auch für den Kinobetreiber: Es war für uns ein
unvergessliches Erlebnis trotz Abwesenheit von Trevor Howard. Die
70mm-Kopie war flammneu, ein glasklares Bild, herrliche Farben und
perfekt eingestellter 6-Kanal-Magnetton! Unvergesslich die neun Harfen,
die zu Beginn der Ouvertüre erklangen und uns wieder einmal in die
Filmwelt von David Lean, Robert Bolt, Maurice Jarre und Freddie Young
entführten! Was wir nicht ahnen konnten: Es sollte für lange Zeit das
letzte Mal sein!
Die Zeiten hatten sich geändert. Der letzte große Erfolg von MGM war
DOKTOR SCHIWAGO, eines dieser grandiosen aber altmodischen Filmepen.
1969 kam EASY RIDER in die Kinos und mit ihm drängte eine neue
Generation von Filmemachern nach vorne. Martin Scorsese, Francis Ford
Coppola, Peter Fonda, Dennis Hopper, Steven Spielberg, Arthur Penn,
Robert Altman… Der Erfolgsfilm des Jahres war M*A*S*H*, gestartet im Mai
1970, mit monatelangen Laufzeiten (ich war dabei, als studentische
Aushilfskraft im City-Kino in Düsseldorf. WOODSTOCK, M*A*S*H* u.v.a.
ständig ausverkauft, TORA!TORA!TORA! (in 70mm!) oder PATTON
(4-Kanal-Magnetton) Flopps). Nicht nur, dass RYANS TOCHTER einer der
vielen Filme zur falschen Zeit war - er wurde von der Kritik, die völlig
auf das neue Hollywood, das New British Cinema oder die Nouvelle Vague
eingeschworen war, geradezu lustvoll verrissen. Das „rororo
Personenlexikon“ schrieb über David Lean: „Mit der BRÜCKE AM KWAI verkam
David Lean zum Showman.“ Pauline Kael griff ihn in New York derart
persönlich wegen RYANS TOCHTER an, dass er bis 1985 keinen einzigen
Spielfilm mehr drehte. Ein unschätzbarer Verlust, wären seine nächsten
Projekte doch eine Neuverfilmung der MEUTEREI AUF DER BOUNTY und
NOSTROMO nach Joseph Conrad gewesen!
Sarah Miles schrieb später: „Es war schrecklich. Ich glaube, dem Film
haben die vergangenen Jahre nichts anhaben können. Er ist zeitlos. Aber
damals wollte niemand eine Liebesgeschichte sehen. Ich fühlte mich
verantwortlich, nicht nur, weil ich mitspielte, sondern weil ich auch
die Frau des Drehbuchautors war. Aber damals hassten mich die Kritiker,
sie hassten Robert (Bolt) und sie hassten David. Das war ihre Chance uns
alle drei zu erwischen! LAWRENCE VON ARABIEN bekam schon abstoßende
Kritiken. Einer nannte den Film „Die sieben Säulen der Langeweile“ (The
Seven Pillars of Boredom)! Als DOKTOR SCHIWAGO herauskam hieß es: „Was
für eine Schande dieser Sch…film im Vergleich zu LAWRENCE ist!. Es war
der angesagte Zeitgeist David Lean zu hassen, denn er drehte die ganz
großen Epen. Und er lieferte höchste Qualität. Das war unverzeihlich!“
Richard Schickel vom Life-Magazin begrüßte ihn laut David Lean mit den
Worten: „Wie kann der Mann, der BRIEF ENCOUNTER gemacht hat mit so einem
Stück Sch… wie RYANS TOCHTER daherkommen?“ Sir David dazu: „…ich war
plötzlich altmodisch in jener Zeit, weil ich eine Geschichte erzählte
und das wurde damals unwichtig in Filmen…Ich glaube, das
durchschnittliche Publikum liebt Geschichten. Es steckt in uns. Es
begann in den Höhlen und ich glaube nicht, dass plötzlich, Mitte der
60er, die menschliche Rasse sich nicht mehr dafür interessierte! Das
glaube ich überhaupt nicht!“
Maurice Jarre dazu: „Nach RYANS TOCHTER“ war David fertig. Nicht durch
die Kritiken an sich sondern durch die Rachsucht einiger Kritiker. Was
ihn wirklich getroffen hatte war diese: „Wenn ein Regisseur stirbt, wird
er Fotograf“. Warum er das so ernst genommen hatte, weiß ich nicht. Wir
hatten alle schlechte Kritiken. Und er war eigentlich ein ziemlich
starker Kelte! Aber das hat ihn einfach umgehauen.“
1985 hatte ich das große Glück und Vergnügen, in München Maurice Jarre
zu treffen. Daraus wurde eine bis zu seinem Tod 2009 andauernde
Freundschaft. Bereits am diesem ersten Abend kam die obligatorische
Frage nach der eigenen Lieblingskomposition zu einem David-Lean-Film
auf. Überraschenderweise kam als Antwort RYANS TOCHTER, allerdings ganz
knapp vor LAWRENCE VON ARABIEN. Weit abgeschlagen DOKTOR SCHIWAGO wegen
der Änderungen im zweiten Teil, der ständigen Wiederholung von Laras
Thema und der Verzicht auf das wunderbare Schiwago-Thema, welches im
fertigen Film nur noch im Titelvorspann erklingt: nicht seine
Entscheidung als Komponist oder auch nur Mitsprache, sondern die von
David Lean und Carlo Ponti.
Bei RYANS TOCHTER hatte er völlig freie Hand und er konnte eine Vielzahl
von Themen einsetzen (Rosy´s Theme, The Major March, Irish Revolution
March, Michael´s Theme u.a.). RYANS TOCHTER war ein „ungeliebtes Kind“
und vielleicht deshalb eine Herzensangelegenheit, während er auf
LAWRENCE ständig angesprochen und irgendwie auch reduziert wurde, fand
Jarres ständiger Hinweis darauf wenig Gehör. Auch den Versuch, Rosy´s
Theme zu einem zweiten Lara´s Theme aufzubauen, fand er eher lächerlich.
Mike Curb, der damalige Chef von MGM-Records hatte eine hippe
Gesangstruppe ganz auf der Höhe der Zeit, die Mike Curb Congregation.
Damit nahm er eine James-Last-Non-Stop-Dancing-mäßige Version auf (It
Was A Good Time, Text Mack David), die schnell auf den
Kaufhaus-Wühltischen landete.
Was also macht RYANS TOCHTER besonders? Die Sturmsequenz? Die
wundervolle 70mm-Fotografie? Die Filmmusik? Die
Dreiecks-Liebesgeschichte? Die großartigen Schauspieler? Vielleicht und
höchstwahrscheinlich die Summe von allem. Es ist sicher ein Zauber, der
in jedem David-Lean-Film steckt. Das muß man mögen. Wer das nicht mag,
hat zwar mein vollstes Verständnis aber auch mein Mitleid. Ich bekomme
schon eine Gänsehaut wenn ich diese Namen lese: David Lean, Robert Bolt,
Freddie Young, Maurice Jarre. Ferner Trevor Howard, Peter O´Toole, Omar
Sharif, Alec Guinness, Sarah Miles, John Mills, Julie Christie, Rod
Steiger, Anthony Quinn usw. usw. Es erwartete uns immer ein großes Epos,
mit leichten Abstrichen bei REISE NACH INDIEN, der von einem Kabelsender
produziert wurde, der Länge und Format vorgab (auch Maurice Jarre hatte
Vorschriften: keine Ouvertüre, keine langen Musikpassagen). Bei David
Lean muss man Zeit mitbringen. 3 bis 4 Stunden, wenn möglich. Es gibt
Ouvertüren vor dem Film, Pausen, wie bei einem Opernbesuch.
Der Begriff „Großes Kino“ ist heute leider inflationär, aber für einen
David Lean Film wurde er wahrscheinlich erfunden. 70mm mit
6-Kanal-Stereophonischer Klangfülle auf einer gewölbten Riesenbildwand:
dafür wurden sie gemacht. Nicht für´s Wohnzimmer und 70cm diagonal. Die
Schauburg in Karlsruhe macht´s endlich wieder möglich: RYANS TOCHTER in
70mm – medienadäquat und nur so miterlebbar, was die Filmemacher
umsetzen wollten!
|
|
RYANS DAUGHTER
GB 1970, Metrocolor, Super Panavision, 189 min. Production Anthony
Havelock-Allan, DOP Frederick A. Young, Screenplay Robert Bolt, Original-music
composed and conducted by Maurice Jarre, Director Sir David Lean.
With Sarah Miles, Robert Mitchum, Trevor Howard, John Mills, Leo McKern, Barry
Foster, Christopher Jones et al.
RYANS DAUGHTER is a movie melodrama by director David Lean, filmed in 1969 on
the Dingle Peninsula in Ireland. The film is a loose adaptation of Gustave
Flaubert's "Madame Bovary" and tells the story of Rosy Ryan from the (fictional)
village of Kirrary in southwest Ireland in the context of the Irish uprising of
1916 (Easter Rising). (Wikipedia)
I still remember a lot of cinema spectacles and premieres: on December 17, 1970,
we visited the Lichtburg-Filmtheater on Düsseldorf's Königsallee. Already four
weeks before we bought tickets in advance. Trevor Howard was anounced to attend
the "West German premiere" of RYANS DAUGHTER! As we approached the cinema, we
were startled - no red carpet, no spotlights, no press and no spectators.
Yawning emptiness. A frustrated exhibitor looked at us. No Trevor Howard.
There were only two tickets sold in advance. Our ... The cinema had over 900
seats and at the beginning of the show we were then 25 spectators (maybe more,
but less than 100).
Despite this disappointment for the exhibitor: It was an unforgettable
experience for us despite the absence of Trevor Howard. The 70mm copy was new, a
crystal clear picture, beautiful colors and perfectly adjusted 6-channel
magnetic sound! Unforgettable the nine harps, which opened the overture and once
again absorbed us into the film world of David Lean, Robert Bolt, Maurice Jarre
and Freddie Young! What we could not know then: It should be the last time for a
long time!
The times were changing. The last great success of MGM was DOCTOR ZHIWAGO, one
of those grandiose but old-fashioned movie epics. EASY RIDER hit the screens in
1969, pushing a new generation of filmmakers forward. Martin Scorsese, Francis
Ford Coppola, Peter Fonda, Dennis Hopper, Steven Spielberg, Arthur Penn, Robert
Altman ... The hit movie of the year was M * A * S * H *, released in May 1970,
with running time over months (I was there having a student job in the City
Cinema in Dusseldorf, WOODSTOCK, M * A * S * H * and many others sold out, TORA!
TORA! TORA! (in 70mm!) or PATTON (4-channel magnetic sound) flopps). Not only
was RYAN'S DAUGHTER one of the many films at the wrong time - he was genuinely
slaughtered by the critics, completely committed to the new Hollywood, the New
British Cinema or the Nouvelle Vague. The "rororo film lexicon" wrote about
David Lean: "With the BRIDGE ON THE RIVER KWAI, David Lean became a showman."
Pauline Kael attacked him in New York so personally because of RYAN'S DAUGHTER
that he did not make a single feature film until 1985. An invaluable loss- his
next projects to be a remake of the MEUTEREI ON BOUNTY and NOSTROMO after Joseph
Conrad!
Sarah Miles later wrote, "It was awful. I think the movie was not harmed by the
sands of time. it is timeless. But then nobody wanted to see a love story. I
felt responsible, not only because I was in it, but because I was also the
screenwriter's wife. But back then critics hated me, they hated Robert (Bolt)
and they hated David. That was her chance to catch all three of us! LAWRENCE OF
ARABIA got already repugnant reviews. One called the movie "The Seven Pillars of
Boredom"! When DOCTOR SCHWAGO came out, it said, "What a shame this movie is in
comparison to LAWRENCE! It was the hottest „zeitgeist“ to hate David Lean,
because he made the really big epics. And he delivered the highest quality. That
was unforgivable!
"According to Richard Lean, Richard Schickel from Life Magazine greeted him with
the words:" How can the man who made GREAT ENCOUNTER come up with such a piece
of sh ... like RYAN'S DAUGHTER?" Sir David adds:" ... I was suddenly
old-fashioned at the time, because I was telling a story and that was
unimportant in movies at the time ... I think the average audience loves
stories. It is part of us. It started in the caves and I do not believe that
suddenly, in the mid-60s, the human race was no longer interested in it! I do
not believe that at all! "
Maurice Jarre said: "After RYAN'S DAUGHTER" David was done. Not by the reviews
themselves but by the vindictiveness of some critics. What really hit him was
this: "When a director dies, he becomes a photographer." Why he took it so
seriously, I do not know. We all had bad reviews. And he was actually a pretty
strong celt! But that just blew him away. "
In 1985, I was fortunate enough to meet Maurice Jarre in Munich. This became a
lasting friendship until his death in 2009. Already on our first evening came
the obligatory question about his own favorite composition for a David Lean
movie. Surprisingly, RYAN'S DAUGHTER came in response, but just ahead of
LAWRENCE OF ARABIA. Far from chosing DOCTOR SCHIWAGO because of the changes in
the second part, the constant repetition of Lara's theme and the abandonment of
the wonderful Zhivago theme, which is heard in the finished film only in the
main titles: not Maurice´s decision as the composer, but that of David Lean and
Carlo Ponti. From a commercial point of view, they were right. The music made
the success oft he film…
At RYAN`S DAUGHTER he had completely free rein and he was able to use a variety
of themes (Rosy's Theme, The Major March, Irish Revolution March, Michael's
Theme, etc.). RYAN'S DAUGHTER was an "unloved child," and perhaps a matter of
the heart, while being constantly approached and somehow reduced on LAWRENCE,
Jarre's constant indication of it was not widely heard. Also, the attempt to
build Rosy's theme to a second Lara's theme, he found rather ridiculous. Mike
Curb, then head of MGM Records, had a hip vocal ensemble at the cutting edge,
the Mike Curb Congregation. He recorded a James Last Non-Stop Dancing-style
version (It Was A Good Time, Text Mack David), which quickly landed on the
department store garbage tables.
So what makes RYAN`S DAUGHTER special? The storm sequence? The wonderful 70mm
photography? The film`s music? The love triangle? The great actors? Maybe and
most likely the sum of everything. It's certainly a magic that's in every David
Lean movie. You have to like that. Who does not, has also my full understanding
but also my pity. I get goose bumps when I read these names: David Lean, Robert
Bolt, Freddie Young, Maurice Jarre. Trevor Howard, Peter O'Toole, Omar Sharif,
Alec Guinness, Sarah Miles, John Mills, Julie Christie, Rod Steiger, Anthony
Quinn, etc., etc. There was always a great epic awaiting us, with slight flaws
in PASSAGE TO INDIA which was produced by a cableTV company, the length and
format specified (even Maurice Jarre had rules: no overture, no long music
passages). A great epic by David Lean needs time: 3 to 4 hours, if possible.
There are overtures before the film, an intermission, as in an opera
performance.
Unfortunately, the term "big cinema" is inflationary today, but it was probably
invented for a David Lean movie. 70mm with 6-channel stereophonic sonority on a
curved giant screen: that's what they were made for. Not for the TV in the
living room. The Schauburg in Karlsruhe makes it finally possible again: RYANS
DAUGHTER in 70mm - media-adequate and the only way to experience the filmmakers
intention!
|
|
|
|
Go: back
- top - back issues
- news index
Updated
09-01-25 |
|
|